Años de actividad | C. 1883–1914 |
---|---|
Ubicación | Mundo occidental |
Art Nouveau ( / ˌ ɑː r ( t ) n uː ˈ v oʊ / AR(T) noo- VOH , francés: [aʁ nuvo] Art Nouveau ( en francés:«Arte nuevo») es unestilode arte, arquitectura yartes aplicadas, especialmente lasartes decorativas. A menudo se inspiraba en formas naturales como las curvas sinuosas de plantas y flores.[1]Otras características del Art Nouveau eran una sensación de dinamismo y movimiento, a menudo dada por la asimetría olas líneas de latigazo, y el uso de materiales modernos, particularmente hierro, vidrio, cerámica y más tarde hormigón, para crear formas inusuales y espacios abiertos más grandes.[2]Fue popular entre 1890 y 1910 durante elBelle Époque,[3]y fue una reacción contra elacademicismo,el eclecticismoyel historicismode la arquitectura y el arte decorativo del siglo XIX.
Uno de los principales objetivos del Art Nouveau era romper con la distinción tradicional entre las bellas artes (especialmente la pintura y la escultura) y las artes aplicadas. Se utilizó más ampliamente en el diseño de interiores, las artes gráficas, el mobiliario, el arte del vidrio, los textiles, la cerámica, la joyería y la metalistería. El estilo respondió a los principales teóricos del siglo XIX, como el arquitecto francés Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) y el crítico de arte británico John Ruskin (1819-1900). En Gran Bretaña, recibió la influencia de William Morris y el movimiento Arts and Crafts . Los arquitectos y diseñadores alemanes buscaban una Gesamtkunstwerk ('obra de arte total') espiritualmente edificante que unificara la arquitectura, el mobiliario y el arte del interior en un estilo común, para elevar e inspirar a los residentes. [2]
Las primeras casas y decoraciones interiores Art Nouveau aparecieron en Bruselas en la década de 1890, en la arquitectura y el diseño interior de las casas diseñadas por Paul Hankar , Henry van de Velde y, especialmente, Victor Horta , cuyo Hôtel Tassel se completó en 1893. [4] [5] [6] Se trasladó rápidamente a París, donde fue adaptado por Hector Guimard , quien vio el trabajo de Horta en Bruselas y aplicó el estilo a las entradas del nuevo metro de París . Alcanzó su apogeo en la Exposición Internacional de París de 1900 , que presentó el trabajo Art Nouveau de artistas como Louis Tiffany . Apareció en las artes gráficas en los carteles de Alphonse Mucha y la cristalería de René Lalique y Émile Gallé .
Desde Gran Bretaña, Bélgica y Francia, el Art Nouveau se extendió al resto de Europa, adoptando diferentes nombres y características en cada país (véase la sección de nombres más abajo). A menudo apareció no sólo en las capitales, sino también en ciudades de rápido crecimiento que querían establecer identidades artísticas ( Turín y Palermo en Italia; Glasgow en Escocia; Múnich y Darmstadt en Alemania; Barcelona en Cataluña , España), así como en centros de movimientos independentistas ( Helsinki en Finlandia, entonces parte del Imperio ruso).
En 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial , el Art Nouveau estaba prácticamente agotado. En la década de 1920, fue reemplazado como estilo arquitectónico y decorativo dominante por el Art Déco y luego por el Modernismo . [7] El estilo Art Nouveau comenzó a recibir una atención más positiva de los críticos a fines de la década de 1960, con una importante exposición de la obra de Hector Guimard en el Museo de Arte Moderno en 1970. [8]
El término Art Nouveau se utilizó por primera vez en la década de 1880 en la revista belga L'Art Moderne para describir la obra de Les Vingt , veinte pintores y escultores que buscaban la reforma a través del arte. El nombre se popularizó gracias a la Maison de l'Art Nouveau ('Casa del Arte Nuevo'), una galería de arte inaugurada en París en 1895 por el comerciante de arte franco-alemán Siegfried Bing . En Gran Bretaña, el término francés Art Nouveau se usaba comúnmente, mientras que en Francia, a menudo se lo denominaba con el término Style moderne (similar al término británico Modern Style ) o Style 1900. [ 9] En Francia, también se lo llamaba a veces Style Jules Verne (en honor al novelista Julio Verne ), Style Métro (en honor a las entradas de hierro y vidrio del metro de Hector Guimard ), Art Belle Époque o Art fin de siècle . [10]
El Art Nouveau se conoce con distintos nombres en distintos idiomas: Jugendstil en alemán, Stile Liberty en italiano, Modernisme en catalán y también conocido como Modern Style en inglés. El estilo suele estar relacionado con otros estilos que surgieron en muchos países de Europa y otros lugares aproximadamente al mismo tiempo, aunque no siempre son idénticos. Sus nombres locales se utilizaron a menudo en sus respectivos países para describir todo el movimiento.
El nuevo movimiento artístico tuvo sus raíces en Gran Bretaña, en los diseños florales de William Morris y en el movimiento Arts and Crafts fundado por los alumnos de Morris. Los primeros prototipos del estilo incluyen la Casa Roja con interiores de Morris y arquitectura de Philip Webb (1859), y la lujosa Sala del Pavo Real de James Abbott McNeill Whistler . El nuevo movimiento también estuvo fuertemente influenciado por los pintores prerrafaelitas , incluidos Dante Gabriel Rossetti y Edward Burne-Jones , y especialmente por los artistas gráficos británicos de la década de 1880, incluidos Selwyn Image , Heywood Sumner , Walter Crane , Alfred Gilbert y especialmente Aubrey Beardsley . [16] La silla diseñada por Arthur Mackmurdo ha sido reconocida como precursora del diseño Art Nouveau. [17]
En Francia, recibió la influencia del teórico e historiador de la arquitectura Eugène Viollet-le-Duc , un enemigo declarado del estilo arquitectónico histórico Beaux-Arts , cuyas teorías sobre el racionalismo se derivaron de su estudio del arte medieval :
Viollet-le-Duc fue un precursor del Art Nouveau: en 1851, en Notre-Dame de París , creó una serie de pinturas murales típicas del estilo. [22] Estas pinturas fueron retiradas en 1945 por considerarse no académicas. En el castillo de Roquetaillade , en la región de Burdeos , sus decoraciones interiores que datan de 1865 también anticipan el Art Nouveau. En su libro de 1872 Entretiens sur l'architecture , escribió: "Utilicemos los medios y el conocimiento que nos brinda nuestro tiempo, sin las tradiciones intermedias que ya no son viables hoy en día, y de esa manera podemos inaugurar una nueva arquitectura. Para cada función su material; para cada material su forma y su ornamento". [23] Este libro influyó en una generación de arquitectos, entre ellos Louis Sullivan , Victor Horta , Hector Guimard y Antoni Gaudí . [24]
Los pintores franceses Maurice Denis , Pierre Bonnard y Édouard Vuillard desempeñaron un papel importante en la integración de la pintura de bellas artes con la decoración. "Creo que, ante todo, un cuadro debe decorar", escribió Denis en 1891. "La elección de temas o escenas no es nada. Es por el valor de los tonos, la superficie coloreada y la armonía de las líneas que puedo llegar al espíritu y despertar las emociones". [25] Todos estos pintores realizaron tanto pintura tradicional como pintura decorativa sobre biombos, vidrio y otros medios. [26]
Otra influencia importante en el nuevo estilo fue el japonismo . Se trató de una ola de entusiasmo por la xilografía japonesa , en particular las obras de Hiroshige , Hokusai y Utagawa Kunisada , que se importaron a Europa a partir de la década de 1870. El emprendedor Siegfried Bing fundó una revista mensual, Le Japon artistique en 1888, y publicó treinta y seis números antes de su cierre en 1891. Influyó tanto en coleccionistas como en artistas, incluido Gustav Klimt . Los rasgos estilizados de las estampas japonesas aparecieron en los gráficos Art Nouveau, la porcelana, la joyería y los muebles. Desde principios de 1860, se manifestó de repente una influencia del Lejano Oriente . En 1862, los amantes del arte de Londres o París podían comprar obras de arte japonesas , porque en ese año, Japón apareció por primera vez como expositor en la Exposición Internacional de Londres. También en 1862, en París, se abrió la tienda La Porte Chinoise , en la rue de Rivoli , donde se vendían ukiyo-e japoneses y otros objetos del Lejano Oriente. En 1867 apareció Examples of Chinese Ornaments de Owen Jones , y en 1870 Art and Industries in Japan de R. Alcock, y dos años más tarde, O.H. Moser y T.W. Cutler publicaron libros sobre arte japonés. Algunos artistas del Art Nouveau, como Victor Horta , poseían una colección de arte del Lejano Oriente, especialmente japonés. [11]
Las nuevas tecnologías de impresión y publicación permitieron que el Art Nouveau llegara rápidamente a un público global. Las revistas de arte, ilustradas con fotografías y litografías en color , desempeñaron un papel esencial en la popularización del nuevo estilo. El Studio en Inglaterra, Arts et idèes y Art et décoration en Francia, y Jugend en Alemania permitieron que el estilo se extendiera rápidamente a todos los rincones de Europa. Aubrey Beardsley en Inglaterra, y Eugène Grasset , Henri de Toulouse-Lautrec y Félix Vallotton lograron reconocimiento internacional como ilustradores. [27] Con los carteles de Jules Chéret para la bailarina Loie Fuller en 1893, y de Alphonse Mucha para la actriz Sarah Bernhardt en 1895, el cartel se convirtió no solo en publicidad, sino en una forma de arte. Sarah Bernhardt reservó grandes cantidades de sus carteles para venderlos a coleccionistas. [28]
Las primeras casas adosadas de estilo Art Nouveau, la Casa Hankar de Paul Hankar (1893) y el Hôtel Tassel de Victor Horta (1892-1893), [4] [5] se construyeron casi simultáneamente en Bruselas . Eran similares en su originalidad, pero muy diferentes en su diseño y apariencia.
Victor Horta fue uno de los arquitectos más influyentes del Art Nouveau temprano, y su Hôtel Tassel (1892-1893) en Bruselas es uno de los hitos del estilo. [29] [30] La formación arquitectónica de Horta fue como asistente de Alphonse Balat , arquitecto del rey Leopoldo II , construyendo los monumentales Invernaderos Reales de hierro y vidrio de Laeken . [31] Fue un gran admirador de Viollet-le-Duc , con cuyas ideas se identificó completamente. [32] [33] En 1892-1893, aprovechó esta experiencia de una manera muy diferente. Diseñó la residencia de un destacado químico belga, Émile Tassel, en un terreno muy estrecho y profundo. El elemento central de la casa era la escalera, no encerrada por muros, sino abierta, decorada con una barandilla de hierro forjado enroscada y colocada debajo de un tragaluz alto. Los pisos estaban sostenidos por esbeltas columnas de hierro como los troncos de los árboles. Los pisos y paredes de mosaico estaban decorados con delicados arabescos en formas florales y vegetales, que se convirtieron en la firma más popular del estilo. [34] [35] En un corto período, Horta construyó tres casas adosadas más, todas con interiores abiertos y todas con tragaluces para obtener la máxima luz interior: el Hôtel Solvay , el Hôtel van Eetvelde (para Edmond van Eetvelde ) y la Maison & Atelier Horta . Las cuatro forman ahora parte de un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO .
Paul Hankar también fue un innovador del Art Nouveau temprano. Nacido en Frameries , en Hainaut , hijo de un maestro cortador de piedra, había estudiado escultura ornamental y decoración en la Real Academia de Bellas Artes de Bruselas de 1873 a 1884, mientras trabajaba como escultor ornamental. De 1879 a 1904, trabajó en el estudio del destacado arquitecto Henri Beyaert , un maestro de la arquitectura ecléctica y neoclásica . A través de Beyaert, Hankar también se convirtió en un admirador de Viollet-le-Duc. [36] En 1893, Hankar diseñó y construyó la Casa Hankar, su propia residencia en Bruselas. Con el objetivo de crear una síntesis de bellas artes y artes decorativas, reunió al escultor René Janssens y al pintor Albert Ciamberlani para decorar el interior y el exterior con esgrafiados o murales. La fachada y los balcones presentaban una decoración de hierro y líneas onduladas en patrones florales estilizados, que se convirtieron en una característica importante del Art Nouveau. Basándose en este modelo, construyó varias casas para sus amigos artistas. También diseñó una serie de innovadores escaparates de cristal para tiendas, restaurantes y galerías de Bruselas, en lo que un crítico local llamó "un verdadero delirio de originalidad". [37] Murió en 1901, justo cuando el movimiento comenzaba a recibir reconocimiento. [38]
Henry van de Velde , nacido en Amberes , fue otra figura fundadora del Art Nouveau. Los diseños de Van de Velde incluyeron el interior de su residencia en Bruselas, la Villa Bloemenwerf (1895). [39] [40] El exterior de la casa se inspiró en la Casa Roja , la residencia del escritor y teórico William Morris , el fundador del movimiento Arts and Crafts . Formado como pintor, Van de Velde se dedicó a la ilustración, luego al diseño de muebles y finalmente a la arquitectura. Para la Villa Bloemenwerf, creó los textiles, el papel tapiz, la platería, las joyas e incluso la ropa que combinaban con el estilo de la residencia. [41] Van de Velde fue a París, donde diseñó muebles y decoración para el comerciante de arte franco-alemán Siegfried Bing , cuya galería de París dio nombre al estilo. También fue uno de los primeros teóricos del Art Nouveau, exigiendo el uso de líneas dinámicas, a menudo opuestas. Van de Velde escribió: «Una línea es una fuerza como todas las demás fuerzas elementales. Varias líneas unidas pero opuestas tienen una presencia tan fuerte como varias fuerzas». En 1906, partió de Bélgica rumbo a Weimar (Alemania), donde fundó la Escuela Gran Ducal de Artes y Oficios, donde estaba prohibida la enseñanza de estilos históricos. Desempeñó un papel importante en el Werkbund alemán , antes de regresar a Bélgica. [42]
El debut de la arquitectura Art Nouveau en Bruselas fue acompañado por una ola de arte decorativo en el nuevo estilo. Entre los artistas importantes se encontraban Gustave Strauven , que utilizó hierro forjado para lograr efectos barrocos en las fachadas de Bruselas; el diseñador de muebles Gustave Serrurier-Bovy , conocido por sus sillas muy originales y muebles de metal articulados; y el diseñador de joyas Philippe Wolfers , que hizo joyas en forma de libélulas, mariposas, cisnes y serpientes. [43]
La Exposición Internacional de Bruselas, celebrada en 1897, atrajo la atención internacional hacia el estilo; Horta, Hankar, Van de Velde y Serrurier-Bovy, entre otros, participaron en el diseño de la feria, y Henri Privat-Livemont creó el cartel de la exposición.
El marchante de arte y editor franco-alemán Siegfried Bing desempeñó un papel clave en la difusión del estilo. En 1891, fundó una revista dedicada al arte de Japón, que ayudó a dar a conocer el japonismo en Europa. En 1892, organizó una exposición de siete artistas, entre ellos Pierre Bonnard , Félix Vallotton , Édouard Vuillard , Toulouse-Lautrec y Eugène Grasset , que incluía tanto pintura moderna como obras decorativas. Esta exposición se mostró en la Société nationale des beaux-arts en 1895. En el mismo año, Bing abrió una nueva galería en el 22 de la rue de Provence en París, la Maison de l'Art Nouveau , dedicada a nuevas obras tanto de bellas artes como de artes decorativas. El interior y el mobiliario de la galería fueron diseñados por el arquitecto belga Henry van de Velde , uno de los pioneros de la arquitectura Art Nouveau. La Maison de l'Art Nouveau exhibía pinturas de Georges Seurat , Paul Signac y Toulouse-Lautrec , vidrio de Louis Comfort Tiffany y Émile Gallé , joyas de René Lalique y carteles de Aubrey Beardsley . Las obras que se exhibían allí no tenían un estilo uniforme en absoluto. Bing escribió en 1902: "El Art Nouveau, en el momento de su creación, no aspiraba de ninguna manera a tener el honor de convertirse en un término genérico. Era simplemente el nombre de una casa que se abrió como punto de encuentro para todos los artistas jóvenes y ardientes impacientes por mostrar la modernidad de sus tendencias". [44]
El estilo se hizo notar rápidamente en la vecina Francia. Después de visitar el Hôtel Tassel de Horta, Hector Guimard construyó el Castel Béranger , uno de los primeros edificios parisinos de este nuevo estilo, entre 1895 y 1898. [nb 1] Los parisinos se habían estado quejando de la monotonía de la arquitectura de los bulevares construidos bajo Napoleón III por Georges-Eugène Haussmann . El Castel Béranger era una curiosa mezcla de neogótico y art nouveau, con líneas curvas y formas naturales. Guimard, un hábil publicista de su obra, declaró: "Lo que debe evitarse a toda costa es... el paralelismo y la simetría. La naturaleza es el mayor constructor de todos, y la naturaleza no hace nada que sea paralelo ni nada que sea simétrico". [46]
Los parisinos acogieron con agrado el estilo original y pintoresco de Guimard; el Castel Béranger fue elegido como una de las mejores fachadas nuevas de París, lo que impulsó la carrera de Guimard. Guimard recibió el encargo de diseñar las entradas para el nuevo sistema de metro de París , lo que llevó el estilo a la atención de los millones de visitantes de la Exposición Universal de la ciudad de 1900. [10]
La Exposición Universal de París de 1900 marcó el punto culminante del Art Nouveau. Entre abril y noviembre de 1900, atrajo a casi cincuenta millones de visitantes de todo el mundo y mostró la arquitectura, el diseño, la cristalería, el mobiliario y los objetos decorativos de este estilo. La arquitectura de la Exposición fue a menudo una mezcla de Art Nouveau y arquitectura Beaux-Arts : la sala principal de exposiciones, el Grand Palais, tenía una fachada Beaux-Arts completamente desvinculada de la espectacular escalera Art Nouveau y la sala de exposiciones del interior.
Los diseñadores franceses realizaron obras especiales para la Exposición: cristal y joyería de Lalique ; joyas de Henri Vever y Georges Fouquet ; vidrio de Daum ; la Manufacture nationale de Sèvres en porcelana ; cerámica de Alexandre Bigot ; lámparas y jarrones de vidrio esculpido de Émile Gallé ; muebles de Édouard Colonna y Louis Majorelle ; y muchas otras importantes firmas de artes y oficios. En la Exposición de París de 1900, Siegfried Bing presentó un pabellón llamado Art Nouveau Bing , que presentaba seis interiores diferentes totalmente decorados en el estilo. [47] [48]
La exposición fue el primer escaparate internacional para diseñadores y artistas de estilo Art Nouveau de toda Europa y el exterior. Entre los ganadores de premios y participantes se encontraban Alphonse Mucha , que hizo murales para el pabellón de Bosnia-Herzegovina y diseñó el menú del restaurante del pabellón; los decoradores y diseñadores Bruno Paul y Bruno Möhring de Berlín; Carlo Bugatti de Turín ; Bernhardt Pankok de Baviera ; el arquitecto y diseñador ruso Fyodor Schechtel y Louis Comfort Tiffany and Company de los Estados Unidos. [49] El arquitecto vienés Otto Wagner fue miembro del jurado y presentó un modelo del baño Art Nouveau de su propio apartamento en la ciudad de Viena, con una bañera de cristal. [50] Josef Hoffmann diseñó la exposición vienesa en la exposición de París, destacando los diseños de la Secesión vienesa . [51] Eliel Saarinen ganó por primera vez el reconocimiento internacional por su diseño imaginativo del pabellón de Finlandia. [52]
Aunque la Exposición de París fue la más grande, hubo otras exposiciones que contribuyeron a popularizar el estilo. La Exposición Universal de Barcelona de 1888 marcó el comienzo del estilo modernista en España, con algunos edificios de Lluís Domènech i Montaner . La Esposizione internazionale d'arte decorativa moderna de 1902 en Turín, Italia, presentó a diseñadores de toda Europa, incluidos Victor Horta de Bélgica y Joseph Maria Olbrich de Viena, junto con artistas locales como Carlo Bugatti , Galileo Chini y Eugenio Quarti . [53]
Tras la Exposición de 1900, la capital del Art Nouveau fue París. Las residencias más extravagantes de este estilo fueron construidas por Jules Lavirotte , que cubrió por completo las fachadas con decoración escultórica de cerámica. El ejemplo más extravagante es el edificio Lavirotte , en el 29 de la avenida Rapp (1901). Los edificios de oficinas y los grandes almacenes presentaban patios altos cubiertos con cúpulas de vidrieras y decoración de cerámica. El estilo fue particularmente popular en restaurantes y cafés, incluidos Maxim's en el 3 de la rue Royale y Le Train bleu en la Gare de Lyon (1900). [54]
El estatus de París atrajo a artistas extranjeros a la ciudad. El artista nacido en Suiza Eugène Grasset fue uno de los primeros creadores de carteles modernistas franceses. Ayudó a decorar el famoso cabaret Le Chat Noir en 1885, hizo sus primeros carteles para las Fêtes de Paris y un célebre cartel de Sarah Bernhardt en 1890. En París, enseñó en la escuela de arte Guérin ( École normale d'enseignement du dessin ), donde entre sus estudiantes se encontraban Augusto Giacometti y Paul Berthon . [55] [56] El suizo Théophile-Alexandre Steinlen creó el famoso cartel para el cabaret parisino Le Chat noir en 1896. El artista checo Alphonse Mucha (1860-1939) llegó a París en 1888 y, en 1895, hizo un cartel para la actriz Sarah Bernhardt en la obra Gismonda de Victorien Sardou en el Théâtre de la Renaissance . El éxito de este cartel le valió un contrato para producir carteles para seis obras más de Bernhardt.
La ciudad de Nancy, en Lorena, se convirtió en la otra capital francesa del nuevo estilo. En 1901 se fundó la Alliance provinciale des industries d'art , también conocida como École de Nancy , dedicada a romper con la jerarquía que ponía la pintura y la escultura por encima de las artes decorativas. Entre los principales artistas que trabajaron allí se encontraban los creadores de jarrones y lámparas de vidrio Émile Gallé , los hermanos Daum en el diseño de vidrio y el diseñador Louis Majorelle , que creó muebles con gráciles formas florales y vegetales. El arquitecto Henri Sauvage trajo el nuevo estilo arquitectónico a Nancy con su Villa Majorelle en 1902.
El estilo francés fue ampliamente difundido por nuevas revistas, incluidas The Studio , Arts et Idées y Art et Décoration , cuyas fotografías y litografías en color dieron a conocer el estilo a diseñadores y clientes adinerados de todo el mundo.
En Francia, el estilo alcanzó su apogeo en 1900 y, a partir de entonces, pasó rápidamente de moda, hasta desaparecer prácticamente de Francia en 1905. El Art Nouveau era un estilo de lujo que requería artesanos expertos y bien pagados y no se podía producir en masa de forma fácil o barata. Uno de los pocos productos Art Nouveau que se podían producir en masa eran los frascos de perfume, que todavía se fabrican en este estilo en la actualidad.
Bélgica fue uno de los primeros centros del Art Nouveau, gracias en gran medida a la arquitectura de Victor Horta , que diseñó una de las primeras casas Art Nouveau, el Hôtel Tassel en 1893, y otras tres casas adosadas con variaciones del mismo estilo. Ahora son sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO . Horta tuvo una fuerte influencia en el trabajo del joven Hector Guimard , que vino a ver el Hôtel Tassel en construcción, y más tarde declaró que Horta era el "inventor" del Art Nouveau. [57] La innovación de Horta no fue la fachada, sino el interior, utilizando una abundancia de hierro y vidrio para abrir el espacio e inundar las habitaciones de luz, y decorándolas con columnas de hierro forjado y barandillas en formas vegetales curvas, que se reflejaron en los pisos y paredes, así como en los muebles y alfombras que diseñó Horta. [58]
Paul Hankar fue otro pionero del Art Nouveau bruselense. Su casa se terminó de construir en 1893, el mismo año que el Hôtel Tassel de Horta, y presentaba murales esgrafiados en la fachada. Hankar recibió la influencia tanto de Viollet-le-Duc como de las ideas del movimiento inglés Arts and Crafts . Su idea concebida era reunir las artes decorativas y las bellas artes en un todo coherente. Encargó al escultor Alfred Crick y al pintor Adolphe Crespin que decoraran las fachadas de las casas con sus obras. El ejemplo más llamativo fue la casa y el estudio construidos para el artista Albert Ciamberlani en el 48, rue Defacqz / Defacqzstraat en Bruselas, para el que creó una fachada exuberante cubierta de murales esgrafiados con figuras pintadas y adornos, recreando la arquitectura decorativa del Quattrocento , o la Italia del siglo XV. [31] Hankar murió en 1901, cuando su obra apenas estaba recibiendo reconocimiento. [59]
Gustave Strauven comenzó su carrera como asistente de diseño trabajando con Horta, antes de comenzar su propio estudio a los 21 años, realizando algunos de los edificios Art Nouveau más extravagantes de Bruselas. Su obra más famosa es la Casa Saint-Cyr en el 11 de la plaza Ambiorix / Ambiorixsquare . La casa tiene solo 4 metros (13 pies) de ancho, pero sus elaboradas invenciones arquitectónicas le dan una altura extraordinaria. Está completamente cubierta por ladrillos policromados y una red de formas vegetales rizadas en hierro forjado , en un estilo prácticamente Art Nouveau-barroco. [60]
Otros artistas importantes del Art Nouveau belga fueron el arquitecto y diseñador Henry van de Velde , aunque la parte más importante de su carrera la pasó en Alemania; influyó fuertemente en la decoración del Jugendstil . Otros artistas belgas fueron el decorador Gustave Serrurier-Bovy y el artista gráfico Fernand Khnopff . [5] [61] [62] Los diseñadores belgas aprovecharon un abundante suministro de marfil importado del Congo Belga ; las esculturas mixtas, que combinaban piedra, metal y marfil, de artistas como Philippe Wolfers , fueron populares. [63]
En los Países Bajos, el estilo se conocía como Nieuwe Stijl ('Nuevo estilo') o Nieuwe Kunst ('Nuevo arte'), y tomó una dirección diferente del estilo más floral y curvo de Bélgica. Fue influenciado por las formas más geométricas y estilizadas del Jugendstil alemán y la Secesión vienesa austriaca . [63] También fue influenciado por el arte y las maderas importadas de Indonesia , luego las Indias Orientales Holandesas , particularmente los diseños de los textiles y el batik de Java .
El arquitecto y diseñador de muebles más importante del estilo fue Hendrik Petrus Berlage , que denunció los estilos históricos y abogó por una arquitectura puramente funcional. Escribió: «Es necesario luchar contra el arte de la ilusión, para reconocer la mentira, con el fin de encontrar la esencia y no la ilusión». [64] Al igual que Victor Horta y Gaudí , fue un admirador de las teorías arquitectónicas de Viollet-le-Duc . [64] Sus muebles fueron diseñados para ser estrictamente funcionales, y para respetar las formas naturales de la madera, en lugar de doblarla o torcerla como si fuera metal. Señaló el ejemplo de los muebles egipcios, y prefirió las sillas con ángulos rectos. Su primera y más famosa obra arquitectónica fue la Beurs van Berlage (1896-1903), la Bolsa de Comercio de Ámsterdam, que construyó siguiendo los principios del constructivismo . Todo era funcional, incluidas las líneas de remaches que decoraban las paredes de la sala principal. A menudo incluía torres muy altas en sus edificios para hacerlos más prominentes, una práctica utilizada por otros arquitectos Art Nouveau de la época, incluidos Joseph Maria Olbrich en Viena y Eliel Saarinen en Finlandia. [65]
Otros edificios de este estilo incluyen el American Hotel (1898-1900), también de Berlage; y el Astoria (1904-1905) de Herman Hendrik Baanders y Gerrit van Arkel en Ámsterdam ; la estación de tren de Haarlem (1906-1908) y el antiguo edificio de oficinas de Holland America Lines (1917) en Róterdam , ahora el Hotel New York .
Entre los artistas gráficos e ilustradores más destacados de este estilo se encuentra Jan Toorop , cuyo trabajo se inclina hacia el misticismo y el simbolismo , incluso en sus carteles para el aceite de ensalada. En sus colores y diseños, también mostraban a veces la influencia del arte de Java. [65]
Entre las figuras importantes de la cerámica y la porcelana holandesas se encuentran Jurriaan Kok y Theo Colenbrander . Utilizaron patrones florales coloridos y motivos Art Nouveau más tradicionales, combinados con formas inusuales de cerámica y colores oscuros y claros contrastantes, tomados de la decoración batik de Java. [66]
El Art Nouveau tiene sus raíces en Gran Bretaña, en el movimiento Arts and Crafts que comenzó en la década de 1860 y alcanzó reconocimiento internacional en la década de 1880. Exigía un mejor tratamiento de las artes decorativas y se inspiraba en la artesanía y el diseño medievales y en la naturaleza. [69] Un ejemplo temprano notable del estilo moderno es el diseño de Arthur Mackmurdo para la portada de su ensayo sobre las iglesias de la ciudad de Sir Christopher Wren , publicado en 1883, al igual que su silla de caoba del mismo año. [70]
Otros innovadores importantes en Gran Bretaña fueron los diseñadores gráficos Aubrey Beardsley , cuyos dibujos presentaban las líneas curvas que se convirtieron en la característica más reconocible del estilo. También se pueden citar hierro forjado fluido de la década de 1880, o algunos diseños textiles florales planos, la mayoría de los cuales debían cierto impulso a los patrones del diseño del siglo XIX. Otros artistas gráficos británicos que tuvieron un lugar importante en el estilo fueron Walter Crane y Charles Ashbee . [71]
Los grandes almacenes Liberty de Londres desempeñaron un papel importante, con sus coloridos diseños florales estilizados para textiles y los diseños de plata, peltre y joyería de Archibald Knox, oriundo de Manx (de ascendencia escocesa) . Sus diseños de joyería, tanto en materiales como en formas, rompieron por completo con las tradiciones históricas del diseño de joyas.
En cuanto a la arquitectura Art Nouveau y el diseño de muebles, el centro más importante de Gran Bretaña fue Glasgow , con las creaciones de Charles Rennie Mackintosh y la Escuela de Glasgow , cuyo trabajo se inspiró en la arquitectura baronial escocesa y el diseño japonés. [72] A partir de 1895, Mackintosh exhibió sus diseños en exposiciones internacionales en Londres, Viena y Turín; sus diseños influyeron particularmente en el estilo Secesión en Viena. Sus creaciones arquitectónicas incluyeron el Glasgow Herald Building (1894) y la biblioteca de la Escuela de Arte de Glasgow (1897). También estableció una gran reputación como diseñador y decorador de muebles, trabajando en estrecha colaboración con su esposa, Margaret Macdonald Mackintosh , una destacada pintora y diseñadora. Juntos crearon diseños llamativos que combinaban líneas rectas geométricas con una decoración floral suavemente curvada, en particular un famoso símbolo del estilo, la "Rosa de Glasgow". [73]
Léon-Victor Solon hizo una importante contribución a la cerámica Art Nouveau como director artístico de Mintons. Se especializó en placas y jarrones con revestimiento tubular comercializados como "cerámica secesionista" (generalmente descrita como un producto que lleva el nombre del movimiento artístico vienés ). [74] Además de cerámica, diseñó textiles para la industria de la seda Leek [75] y dobleces para un encuadernador (GT Bagguley de Newcastle-under-Lyme), que patentó la encuadernación Sutherland en 1895.
George Skipper fue quizás el arquitecto Art Nouveau más activo de Inglaterra. El edificio Edward Everard en Bristol, construido entre 1900 y 1901 para albergar la imprenta de Edward Everard , presenta una fachada Art Nouveau. Las figuras representadas son de Johannes Gutenberg y William Morris , ambos eminentes en el campo de la impresión. Una figura alada simboliza el "Espíritu de la Luz", mientras que una figura que sostiene una lámpara y un espejo simboliza la luz y la verdad.
El Art Nouveau alemán es conocido comúnmente por su nombre en alemán, Jugendstil , o "Estilo juvenil". El nombre proviene de la revista artística Jugend ("Juventud"), que se publicó en Múnich. La revista fue fundada en 1896 por Georg Hirth , quien permaneció como editor hasta su muerte en 1916. La revista sobrevivió hasta 1940. A principios del siglo XX, el Jugendstil se aplicó solo a las artes gráficas. [76] Se refería especialmente a las formas de tipografía y diseño gráfico que se encuentran en revistas alemanas como Jugend , Pan y Simplicissimus . Jugendstil se aplicó más tarde a otras versiones del Art Nouveau en Alemania y los Países Bajos. El término fue tomado del alemán por varios idiomas de los estados bálticos y los países nórdicos para describir el Art Nouveau (ver la sección de nombres). [12] [77]
En 1892 Georg Hirth eligió el nombre de Secesión de Múnich para la Asociación de Artistas Plásticos de Múnich . La Secesión de Viena , fundada en 1897, [78] y la Secesión de Berlín también tomaron sus nombres del grupo de Múnich.
Las revistas Jugend y Simplicissimus , publicadas en Múnich, y Pan , publicada en Berlín, fueron importantes promotoras del Jugendstil . El arte Jugendstil combinaba curvas sinuosas y líneas más geométricas, y se utilizó para portadas de novelas, anuncios y carteles de exposiciones . Los diseñadores crearon a menudo estilos originales de tipografía que funcionaban en armonía con la imagen, por ejemplo, la tipografía Arnold Böcklin en 1904.
Otto Eckmann fue uno de los artistas alemanes más destacados asociados tanto con Die Jugend como con Pan . Su animal favorito era el cisne, y su influencia fue tan grande que el cisne llegó a servir como símbolo de todo el movimiento. Otro diseñador destacado en el estilo fue Richard Riemerschmid , que hizo muebles, cerámica y otros objetos decorativos en un estilo sobrio y geométrico que apuntaba hacia el Art Decó. [79] El artista suizo Hermann Obrist , que vivía en Múnich, ilustró el coup de fouet o motivo de latigazo, una doble curva muy estilizada que sugiere movimiento tomada del tallo de la flor de ciclamen .
La Colonia de Artistas de Darmstadt fue fundada en 1899 por Ernest Ludwig, Gran Duque de Hesse . El arquitecto que construyó la casa del Gran Duque, así como la estructura más grande de la colonia (la Torre de las Bodas), fue Joseph Maria Olbrich , uno de los fundadores de la Secesión vienesa . Otros artistas notables de la colonia fueron Peter Behrens y Hans Christiansen . Ernest Ludwig también encargó la reconstrucción del complejo termal de Bad Nauheim a principios de siglo. Un complejo Sprudelhof completamente nuevo se construyó entre 1905 y 1911 bajo la dirección de Wilhelm Jost y logró uno de los principales objetivos del Jugendstil: una síntesis de todas las artes. [80] Otro miembro de la familia reinante que encargó una estructura Art Nouveau fue la princesa Isabel de Hesse y del Rin . Fundó el Convento Marfo-Mariinsky en Moscú en 1908 y su katholikon es reconocido como una obra maestra del Art Nouveau. [81]
Otra unión notable en el Imperio alemán fue el Deutscher Werkbund , fundado en 1907 en Múnich por iniciativa de Hermann Muthesius por los artistas de la Colonia de Darmstadt Joseph Maria Olbrich , Peter Behrens ; por otro fundador de la Secesión vienesa Josef Hoffmann , así como por la Wiener Werkstätte (fundada por Hoffmann), por Richard Riemerschmid , Bruno Paul y otros artistas y compañías. [82] Más tarde, el belga Henry van de Velde se unió al movimiento [nb 2] . La Escuela Gran Ducal de Artes y Oficios , fundada por él en Weimar , fue predecesora de la Bauhaus , una de las corrientes más influyentes en la arquitectura modernista . [84]
En Berlín, se eligió el estilo Jugendstil para la construcción de varias estaciones de tren. La más notable [85] es la Bülowstraße de Bruno Möhring (1900-1902), otros ejemplos son las estaciones de Mexikoplatz (1902-1904), Botanischer Garten (1908-1909), Frohnau (1908-1910), Wittenbergplatz (1911-1913) y Pankow (1912-1914). Otra estructura notable de Berlín es Hackesche Höfe (1906) que utilizó ladrillo vidriado policromado para la fachada del patio.
El Art Nouveau en Estrasburgo (entonces parte del Imperio alemán como capital del Reichsland Elsaß-Lothringen ) fue una marca específica, ya que combinó influencias de Nancy y Bruselas , con influencias de Darmstadt y Viena , para operar una síntesis local que reflejaba la historia de la ciudad entre los reinos germánico y francés.
Viena se convirtió en el centro de una variante distintiva del Art Nouveau, que se conoció como la Secesión vienesa . El movimiento tomó su nombre de la Secesión de Múnich establecida en 1892. La Secesión vienesa fue fundada en abril de 1897 por un grupo de artistas que incluía a Gustav Klimt , Koloman Moser , Josef Hoffmann , Joseph Maria Olbrich , Max Kurzweil , Ernst Stöhr y otros. [78] El pintor Klimt se convirtió en el presidente del grupo. Se opusieron a la orientación conservadora hacia el historicismo expresada por Vienna Künstlerhaus , la unión oficial de artistas. La Secesión fundó una revista, Ver Sacrum , para promover sus obras en todos los medios. [86] El arquitecto Joseph Olbrich diseñó el edificio abovedado de la Secesión en el nuevo estilo, que se convirtió en un escaparate para las pinturas de Gustav Klimt y otros artistas de la Secesión.
Klimt se convirtió en el pintor más conocido de la Secesión, borrando a menudo la frontera entre la pintura de bellas artes y la pintura decorativa. Koloman Moser fue un artista extremadamente versátil en este estilo; su obra incluye ilustraciones de revistas, arquitectura, platería, cerámica, porcelana, textiles, vitrales y muebles.
El arquitecto más destacado de la Secesión vienesa fue Otto Wagner , [87] que se unió al movimiento poco después de su inicio para seguir a sus estudiantes Hoffmann y Olbrich. Sus principales proyectos incluyeron varias estaciones de la red ferroviaria urbana (la Stadtbahn ), los edificios Linke Wienzeile (que consisten en la Casa Majolica, la Casa de los Medallones y la casa en Köstlergasse). La estación de Karlsplatz es ahora una sala de exposiciones del Museo de Viena . La Kirche am Steinhof del hospital psiquiátrico Steinhof (1904-1907) es un ejemplo único y finamente elaborado de la arquitectura religiosa de la Secesión, con un exterior abovedado tradicional pero un interior elegante y moderno en oro y blanco iluminado por una abundancia de vidrieras modernas.
En 1899 Joseph Maria Olbrich se trasladó a la Colonia de Artistas de Darmstadt , en 1903 Koloman Moser y Josef Hoffmann fundaron la Wiener Werkstätte , una escuela de formación y taller para diseñadores y artesanos de muebles, alfombras, textiles y objetos decorativos. [88] En 1905 Koloman Moser y Gustav Klimt se separaron de la Secesión vienesa, más tarde en 1907 Koloman Moser también dejó la Wiener Werkstätte , mientras que su otro fundador Josef Hoffmann se unió al Deutscher Werkbund . [82] Gustav Klimt y Josef Hoffmann continuaron colaborando, organizaron la Exposición Kunstschau en 1908 en Viena y construyeron el Palacio Stoclet en Bruselas (1905-1911) que anunció la llegada de la arquitectura modernista . [89] [90] Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en junio de 2009. [91]
El arquitecto Ödön Lechner , pionero y profeta de la Szecesszió ('Secesión' en húngaro), creó edificios que marcaron una transición del historicismo al modernismo para la arquitectura húngara. [93] Su idea para un estilo arquitectónico húngaro fue el uso de cerámica arquitectónica y motivos orientales. En sus obras, utilizó pigorganita puesta en producción en 1886 por la Fábrica de Porcelana Zsolnay . [93] Este material se utilizó en la construcción de notables edificios húngaros de otros estilos, por ejemplo, el edificio del Parlamento húngaro y la Iglesia de Matías .
Entre las obras de Ödön Lechner [94] se encuentran el Museo de Artes Aplicadas (1893-1896), otros edificios con características distintivas similares son el Museo Geológico (1896-1899) y el edificio del Banco Postal de Ahorros (1899-1902), todos en Budapest . Sin embargo, debido a la oposición del establishment arquitectónico húngaro al éxito de Lechner, pronto no pudo conseguir nuevos encargos comparables a sus edificios anteriores. [93] Pero Lechner fue una inspiración y un maestro para la siguiente generación de arquitectos que desempeñaron el papel principal en la popularización del nuevo estilo. [93] En el proceso de magiarización se encargaron numerosos edificios a sus discípulos en las afueras del reino: por ejemplo, a Marcell Komor y Dezső Jakab se les encargó construir la Sinagoga (1901-1903) y el Ayuntamiento (1908-1910) en Szabadka (actualmente Subotica , Serbia ), la Prefectura del Condado (1905-1907) y el Palacio de la Cultura (1911-1913) en Marosvásárhely (actualmente Târgu Mureș , Rumania ). Más tarde, el propio Lechner construyó la Iglesia Azul en Pozsony (actual Bratislava , Eslovaquia ) en 1909-1913.
Otro arquitecto importante fue Károly Kós , seguidor de John Ruskin y William Morris . Kós tomó como modelo el movimiento nacionalromanticismo finlandés y como inspiración la lengua vernácula de Transilvania. [95] Entre sus edificios más notables se encuentran la iglesia católica romana en Zebegény (1908-09), los pabellones del Zoológico Municipal de Budapest (1909-1912) y el Museo Nacional Székely en Sepsiszentgyörgy (actualmente Sfântu Gheorghe , Rumania, 1911-12).
El movimiento que promovió Szecesszió en las artes fue la Colonia de Arte Gödöllő , fundada por Aladár Körösfői-Kriesch , también seguidor de John Ruskin y William Morris y profesor de la Real Escuela de Artes Aplicadas de Budapest en 1901. [96] Sus artistas participaron en muchos proyectos, incluida la Academia de Música Franz Liszt en Budapest. [97]
Asociado de Gödöllő Art Colony, [98] Miksa Róth también participó en varias docenas de proyectos de Szecesszió, incluidos edificios de Budapest, incluido el Palacio Gresham (vidrieras, 1906) y Török Bank (mosaicos, 1906) y también creó mosaicos y vidrieras. Vidrio para el Palacio de la Cultura (1911-1913) en Marosvásárhely.
Un diseñador de muebles notable es Ödön Faragó
que combinó la arquitectura popular tradicional, la arquitectura oriental y el Art Nouveau internacional en un estilo sumamente pintoresco. Pál Horti , otro diseñador húngaro, tenía un estilo mucho más sobrio y funcional, hecho de roble con delicadas tracerías de ébano y latón.Los edificios más notables de la Secesión en Praga son ejemplos de arte total con una arquitectura, esculturas y pinturas distintivas. [99] La estación principal de trenes (1901-1909) fue diseñada por Josef Fanta y presenta pinturas de Václav Jansa y esculturas de Ladislav Šaloun y Stanislav Sucharda junto con otros artistas. La Casa Municipal (1904-1912) fue diseñada por Osvald Polívka y Antonín Balšánek, pintada por el famoso pintor checo Alphonse Mucha y presenta esculturas de Josef Mařatka y Ladislav Šaloun . Polívka, Mařatka y Šaloun cooperaron simultáneamente en la construcción del Nuevo Ayuntamiento (1908-1911) junto con Stanislav Sucharda , y Mucha pintó más tarde las vidrieras de la Catedral de San Vito en su estilo distintivo.
El arquitecto checo más importante de este período fue Jan Kotěra , que estudió en Viena con Otto Wagner. Sus obras más conocidas son la Casa Peterka en la plaza de Wenceslao 12 en Praga (1899-1900), la Casa Nacional en Prostějov (1905-1907) y el Museo de Bohemia Oriental en Hradec Králové (1909-1912). Muchos arquitectos vieneses importantes nacieron en Moravia o en la Silesia austríaca , como Josef Hoffmann , Hubert Gessner, Joseph Maria Olbrich y Leopold Bauer .
El estilo de combinar elementos arquitectónicos húngaros y nacionales fue típico del arquitecto eslovaco Dušan Jurkovič . Sus obras más originales son la Casa de la Cultura en Szakolca (hoy Skalica en Eslovaquia , 1905), los edificios del balneario en Luhačovice (hoy República Checa) en 1901-1903 y 35 cementerios de guerra cerca de Nowy Żmigród en Galicia (hoy Polonia), la mayoría de ellos fuertemente influenciados por el arte popular local Lemko ( Rusyn ) y la carpintería (1915-1917).
Los centros más importantes de la secesión en Galicia fueron Cracovia , Lviv y Bielsko-Biała . El ejemplo más importante de este estilo en Cracovia es el Palacio de las Artes (1898-1901), diseñado por Franciszek Mączyński bajo la influencia de la Sala de la Secesión de Viena. Otras obras importantes que Mączyński diseñó en Cracovia junto con Tadeusz Stryjeński son la Casa bajo el Globo (1904-1905) y el Teatro Antiguo (1903-1906). Los diseñadores de interiores más importantes fueron Stanisław Wyspiański y Józef Mehoffer , que diseñaron muchas vidrieras e interiores de edificios. Las obras más importantes del primero son las vidrieras de la Iglesia de los Franciscanos y de la Casa de la Sociedad Médica de Cracovia (1905) y del segundo en el interior de la Casa bajo el Globo.
En Lviv, el arquitecto más importante fue Władysław Sadłowski , que estudió en Viena y estuvo influido por Otto Wagner . Diseñó la estación de tren de Lviv (1899-1904), la Filarmónica de Lviv (1905-1908) y la Escuela Industrial (1907-1908). Otro arquitecto importante, también inspirado por Wagner, fue Ivan Levynskyi .
Uno de los edificios más famosos de Bielsko-Biała es la llamada Casa de las Ranas de Emanuel Rost (1903). Otros ejemplos importantes de la secesión fueron diseñados por arquitectos vieneses: Max Fabiani , autor de la casa de la calle Barlickiego 1 (1900) y Leopold Bauer , autor de la casa de la calle Stojałowskiego 51 (1903) y de la reconstrucción de la Catedral de San Nicolás (1909-1910).
El arquitecto secesionista esloveno más prolífico fue Ciril Metod Koch . [100] Estudió en las clases de Otto Wagner en Viena y trabajó en el Ayuntamiento de Laybach (ahora Liubliana , Eslovenia ) de 1894 a 1923. Después del terremoto en Laybach en 1895, diseñó muchos edificios seculares en estilo secesionista que adoptó de 1900 a 1910: [100] Casa Pogačnik (1901), Edificio Čuden (1901), El Banco de Préstamos Agrícolas (1906-07), renovado Edificio Hauptmann en estilo secesionista en 1904. El punto culminante de su carrera fue el Banco de Préstamos en Radmannsdorf (ahora Radovljica ) en 1906. [100]
Otro importante arquitecto esloveno que también trabajó en Bosnia fue Josip Vancaš , autor de obras como el Grand Hotel Union (1902-1903) o el City Savings Bank de Liubliana (1902-1903), así como la Mansión Ješua D. Salom (1901) y la Oficina Central de Correos de Sarajevo (1907-1913). También nacieron en Eslovenia Jože Plečnik y Max Fabiani , ambos importantes arquitectos de la Secesión vienesa . Este último diseñó algunos edificios en Eslovenia y Trieste, como la Casa Bartoli en Trieste (1906).
En Croacia, los ejemplos más importantes de la secesión incluyen la Casa Kallina en Zagreb de Vjekoslav Bastl (1903-1904) y los Archivos Estatales Croatas en Zagreb de Rudolf Lubinski (1911-1913).
El Art Nouveau aparece en Rumania durante los mismos años que en Europa occidental (principios de la década de 1890 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914), pero aquí son pocos los edificios de este estilo, siendo predominante el Beaux Arts . El más famoso de ellos es el Casino de Constanza . La mayoría de los ejemplos rumanos de arquitectura Art Nouveau son en realidad mezclas de Beaux Arts y Art Nouveau, como la Casa de Romulus Porescu o la casa n.º 61 en Strada Vasile Lascăr, ambas en Bucarest. [104] Esto se debe a que el estilo era algo ilegal en la arquitectura rumana, debido a que era popular en Transilvania , parte del Imperio austrohúngaro en ese momento, donde los rumanos fueron reprimidos y discriminados, a pesar de ser la mayoría de la población. Así, las personas que querían una casa Art Nouveau en la década de 1900 y principios de la de 1910 solo podían poner algunos adornos sutiles que recordaban al estilo, mientras que el resto era completamente Beaux Arts o en algunos casos raros Renacimiento rumano . Un ejemplo de esto es la Casa Fanny e Isac Popper en Bucarest (Strada Sfinților no. 1), 1914, de Alfred Popper, que es principalmente de estilo académico Beaux Arts, pero tiene algunos relieves Art Nouveau de mujeres bailando y tocando instrumentos musicales en las bases de las dos pilastras y flores sobre la puerta de arco. Una característica frecuente que recuerda al estilo son las ventanas de arco que tienen elementos de carpintería curvados. Sin embargo, esta característica de la ventana puede no ser necesariamente Art Nouveau, ya que la arquitectura Beaux Arts y Rococó Revival tiende a utilizar líneas curvas y sinuosas, especialmente durante las décadas de 1890, 1900 y 1910.
Uno de los pintores más destacados del Art Nouveau rumano fue Ştefan Luchian , que rápidamente se hizo cargo de las direcciones innovadoras y decorativas del Art Nouveau durante un corto período de tiempo. El momento se sincronizó con la fundación de la Sociedad Ileana en 1897, de la que fue miembro fundador, una empresa que organizó una exposición (1898) en el Hotel Union titulada La Exposición de Artistas Independientes y publicó una revista: la Revista Ileana. [105]
En Transilvania hay ejemplos de edificios tanto modernistas como neorrenacentistas, siendo los primeros de la época austrohúngara. La mayoría de ellos se pueden encontrar en Oradea , apodada la «capital modernista de Rumanía», [106] pero también en Timişoara , Târgu Mureş y Sibiu . [107] [108] [109]
El Art Nouveau en Italia era conocido como arte nuova , stile floreale , stile moderno y especialmente stile Liberty . El estilo Liberty tomó su nombre de Arthur Lasenby Liberty y la tienda que fundó en 1874 en Londres, Liberty department store, que se especializó en la importación de adornos, textiles y objetos de arte de Japón y el Lejano Oriente, y cuyos coloridos textiles eran particularmente populares en Italia. Entre los diseñadores italianos notables de este estilo se encontraba Galileo Chini , cuya cerámica a menudo se inspiraba en patrones de mayólica . Más tarde fue conocido como pintor y diseñador de escenarios teatrales; diseñó los decorados de dos célebres óperas de Puccini, Gianni Schicchi y Turandot . [110] [111] [12]
La arquitectura de estilo Liberty fue muy variada y a menudo siguió estilos históricos, en particular el barroco. Las fachadas a menudo estaban repletas de decoración y esculturas. Algunos ejemplos de este estilo son el Villino Florio (1899-1902) de Ernesto Basile en Palermo ; el Palazzo Castiglioni en Milán de Giuseppe Sommaruga (1901-1903); Milán, y la Casa Guazzoni (1904-1905) en Milán de Giovanni Battista Bossi (1904-1906). [112]
Los frescos coloridos, pintados o en cerámica, y las esculturas, tanto en el interior como en el exterior, fueron una característica popular del estilo Liberty. Se basaban tanto en temas clásicos como florales, como en los baños de Acque della Salute y en la Casa Guazzoni de Milán.
La figura más importante del diseño de estilo Liberty fue Carlo Bugatti , hijo de un arquitecto y decorador, padre de Rembrandt Bugatti , escultor Liberty, y de Ettore Bugatti , famoso diseñador de automóviles. Estudió en la Academia milanesa de Brera y, más tarde, en la Académie des Beaux-Arts de París. Su obra se distinguió por su exotismo y excentricidad, e incluyó platería, textiles, cerámica e instrumentos musicales, pero es más recordado por sus innovadores diseños de muebles, que se mostraron por primera vez en la Feria de Bellas Artes de Milán de 1888. Sus muebles a menudo presentaban un diseño de ojo de cerradura y tenían revestimientos inusuales, que incluían pergamino y seda, e incrustaciones de hueso y marfil. A veces también tenían formas orgánicas sorprendentes, copiadas de caracoles y cobras. [113]
Debido a la proximidad con Austria-Hungría y a que Vojvodina fue parte del imperio hasta 1918, tanto la Secesión de Viena como la Szecesszió húngara fueron movimientos predominantes en lo que hoy es el norte de Serbia, así como la capital de Belgrado . [114] Famosos arquitectos austríacos y húngaros diseñarían muchos edificios en Subotica , Novi Sad , Palić , Zrenjanin , Vrbas , Senta y Kikinda . El patrimonio Art Nouveau en Belgrado , Pančevo , Aranđelovac y Vrnjačka Banja es una mezcla de movimientos franceses, alemanes, austríacos, húngaros y serbios locales. Desde la belleza floral curvilínea de la sinagoga de Subotica hasta los rosetones inspirados en el estilo Morava en el edificio del telégrafo de Belgrado, la arquitectura Art Nouveau adopta diversas formas en la Serbia actual.
A principios del siglo XX, al norte del río Sava y del Danubio, el resurgimiento del sentimiento nacional húngaro infundió motivos étnicos florales locales en los edificios de Subotica y Senta , mientras que en el pequeño Reino de Serbia, románticos nacionales como Branko Tanezević y Dragutin Inkiostiri-Medenjak (ambos nacidos en el Imperio austrohúngaro) tradujeron los motivos tradicionales de Serbia en edificios maravillosos. Otros arquitectos, como Milan Antonović y Nikola Nestorović, llevaron las líneas sinuosas y los motivos naturales, entonces de moda, a los hogares y negocios de sus ricos mecenas, para que pudieran hacer alarde de su cosmopolitismo y mantenerse al día con las tendencias en París, Múnich y Viena. [115]
A highly original variant of the style emerged in Barcelona, Catalonia, at about the same time that the Art Nouveau style appeared in Belgium and France. It was called Modernisme in Catalan and Modernismo in Spanish. Its most famous creator was Antoni Gaudí. Gaudí used floral and organic forms in a very novel way in Palau Güell (1886–1890). According to UNESCO, "the architecture of the park combined elements from the Arts and Crafts movement, Symbolism, Expressionism, and Rationalism, and presaged and influenced many forms and techniques of 20th-century Modernism."[117][118][119]He integrated crafts as ceramics, stained glass, wrought ironwork forging and carpentry into his architecture. In his Güell Pavilions (1884–1887) and then Parc Güell (1900–1914) he also used a new technique called trencadís, which used waste ceramic pieces. His designs from about 1903, the Casa Batlló (1904–1906) and Casa Milà (1906–1912),[116] are most closely related to the stylistic elements of Art Nouveau.[120] Later structures such as Sagrada Família combined Art Nouveau elements with revivalist Neo-Gothic.[120] Casa Batlló, Casa Milà, Güell Pavilions, and Parc Güell were results of his collaboration with Josep Maria Jujol, who himself created houses in Sant Joan Despí (1913–1926), several churches near Tarragona (1918 and 1926) and the sinuous Casa Planells (1924) in Barcelona.
Besides the dominating presence of Gaudí, Lluís Domènech i Montaner also used Art Nouveau in Barcelona in buildings such as the Castell dels Tres Dragons (1888), Casa Lleó Morera, Palau de la Música Catalana (1905) and Hospital de Sant Pau (1901–1930).[120] The two latter buildings have been listed by UNESCO as World Cultural Heritage.[121]
Another major modernista was Josep Puig i Cadafalch, who designed the Casa Martí and its Els Quatre Gats café, the Casimir Casaramona textile factory (now the CaixaFòrum art museum), Casa Macaya, Casa Amatller, the Palau del Baró de Quadras (housing Casa Àsia for 10 years until 2013) and the Casa de les Punxes ('House of Spikes').
A distinctive Art Nouveau movement was also in the Valencian Community. Some of the notable architects were Demetrio Ribes Marco, Vicente Pascual Pastor, Timoteo Briet Montaud, and José María Manuel Cortina Pérez. Valencian Art Nouveau defining characteristics are a notable use of ceramics in decoration, both in the façade and in ornamentation, and also the use of Valencian regional motives.
Another remarkable variant is the Madrilenian Art Nouveau or Modernismo madrileño, with such notable buildings as the Longoria Palace, the Casino de Madrid or the Cementerio de la Almudena, among others. Renowned modernistas from Madrid were architects José López Sallaberry, Fernando Arbós y Tremanti and Francisco Andrés Octavio .
The Modernisme movement left a wide art heritage including drawings, paintings, sculptures, glass and metal work, mosaics, ceramics, and furniture. A part of it can be found in Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Inspired by a Paris café called Le Chat Noir, where he had previously worked, Pere Romeu i Borràs decided to open a café in Barcelona that was named Els Quatre Gats (Four Cats in Catalan).[122] The café became a central meeting point for Barcelona's most prominent figures of Modernisme, such as Pablo Picasso and Ramon Casas i Carbó who helped to promote the movement by his posters and postcards. For the café he created a picture called Ramon Casas and Pere Romeu on a Tandem that was replaced with his another composition entitled Ramon Casas and Pere Romeu in an Automobile in 1901, symbolizing the new century.
Antoni Gaudí designed furniture for many of the houses he built; one example is an armchair called the for the Battle House. He influenced another notable Catalan furniture designer, Gaspar Homar (1870–1953) who often combined marquetry and mosaics with his furnishings.[123]
The Art Nouveau variant in Aveiro (Portugal) was called Arte Nova, and its principal characteristic feature was ostentation: the style was used by bourgeoisie who wanted to express their wealth on the façades while leaving the interiors conservative.[125] Another distinctive feature of Arte Nova was the use of locally produced tiles with Art Nouveau motifs.[125]
The most influential artist of Arte Nova was Francisco Augusto da Silva Rocha.[125] Though he was not trained as an architect, he designed many buildings in Aveiro and in other cities in Portugal.[126][125] One of them, the Major Pessoa residence, has both an Art Nouveau façade and interior, and now hosts the Museum of Arte Nova.[125]
There are other examples of Arte Nova in other cities of Portugal.[127][128] Some of them are the Museum-Residence Dr. Anastácio Gonçalves by Manuel Joaquim Norte Júnior (1904–1905) in Lisbon, Café Majestic by João Queiroz (1921) and Livraria Lello bookstore by Xavier Esteves (1906), both in Porto.
Art Nouveau was popular in the Nordic countries, where it was usually known as Jugendstil, and was often combined with the National Romantic Style of each country. The Nordic country with the largest number of Jugendstil buildings is the Grand Duchy of Finland, then a part of Russian Empire.[129] The Jugendstil period coincided with Golden Age of Finnish Art and national awakening. After Paris Exposition in 1900 the leading Finnish artist was Akseli Gallen-Kallela.[130] He is known for his illustrations of the Kalevala, the Finnish national epic, as well as for painting numerous Judendstil buildings in the Duchy.
The architects of the Finnish pavilion at the Exposition were Herman Gesellius, Armas Lindgren, and Eliel Saarinen. They worked together from 1896 to 1905 and created many notable buildings in Helsinki including Pohjola Insurance building (1899–1901) and National Museum of Finland (1905–1910)[131] as well as their joint residence Hvitträsk in Kirkkonummi (1902). Architects were inspired by Nordic legends and nature, rough granite façade thus became a symbol for belonging to the Finnish nation.[132] After the firm dissolved, Saarinen designed the Helsinki Railway Station (1905–1914) in clearer forms, influenced by American architecture.[132] The sculptor who worked with Saarinen in construction of National Museum of Finland and Helsinki Railway Station was Emil Wikström.
Another architect who created several notable works in Finland was Lars Sonck. His major Jugendstil works include Tampere Cathedral (1902–1907), Ainola, the home of Jean Sibelius (1903), Headquarters of the Helsinki Telephone Association (1903–1907) and Kallio Church in Helsinki (1908–1912). Also, Magnus Schjerfbeck, brother of Helene Schjerfbeck, made tuberculosis sanatorium known as Nummela Sanatorium in 1903 using the Jugendstil style.[133][134][135]
Norway also was aspiring independence (from Sweden) and local Art Nouveau was connected with a revival inspired by Viking folk art and crafts. Notable designers included Lars Kisarvik, who designed chairs with traditional Viking and Celtic patterns, and Gerhard Munthe, who designed a chair with a stylised dragon-head emblem from ancient Viking ships, as well as a wide variety of posters, paintings and graphics.[136]
The Norwegian town of Ålesund is regarded as the main centre of Art Nouveau in Scandinavia because it was completely reconstructed after a fire of 23 January 1904.[137] About 350 buildings were built between 1904 and 1907 under an urban plan designed by the engineer Frederik Næsser. The merger of unity and variety gave birth to a style known as Ål Stil. Buildings of the style have linear decor and echoes of both Jugendstil and vernacular elements, e.g. towers of stave churches or the crested roofs.[137] One of the buildings, Swan Pharmacy, now hosts the Art Nouveau Centre.
Jugendstil masterpieces of other Nordic countries include Engelbrektskyrkan (1914) and Royal Dramatic Theatre (1901–1908) in Stockholm, Sweden[138] and former City Library (now Danish National Business Archives) in Aarhus, Denmark (1898–1901).[139] The architect of the latter is Hack Kampmann, then a proponent of National Romantic Style who also created Custom House, Theatre and Villa Kampen in Aarhus. Denmark's most notable Art Nouveau designer was the silversmith Georg Jensen. The Baltic Exhibition in Malmö 1914 can be seen as the last major manifestation of the Jugendstil in Sweden.[140]
Модерн ('Modern') was a very colourful Russian variation of Art Nouveau which appeared in Moscow and Saint Petersburg in 1898 with the publication of a new art journal, Мир искусства (Mir Iskusstva, 'The World of Art'), by Russian artists Alexandre Benois and Léon Bakst, and chief editor Sergei Diaghilev. The magazine organized exhibitions of leading Russian artists, including Mikhail Vrubel, Konstantin Somov, Isaac Levitan, and the book illustrator Ivan Bilibin. The World of Art style made less use of the vegetal and floral forms of French Art Nouveau; it drew heavily upon the bright colours and exotic designs of Russian folklore and fairy tales. The most influential contribution of the Mir Iskusstva was the creation of a new ballet company, the Ballets Russes, headed by Diaghilev, with costumes and sets designed by Bakst and Benois. The new ballet company premiered in Paris in 1909, and performed there every year through 1913. The exotic and colourful sets designed by Benois and Bakst had a major impact on French art and design. The costume and set designs were reproduced in the leading Paris magazines, L'Illustration, La Vie parisienne and Gazette du bon ton, and the Russian style became known in Paris as à la Bakst. The company was stranded in Paris first by the outbreak of World War I, and then by the Russian Revolution in 1917, and ironically never performed in Russia.[141]
Of Russian architects, the most prominent in the pure Art Nouveau style was Fyodor Schechtel. The most famous example is the Ryabushinsky House in Moscow. It was built by a Russian businessman and newspaper owner, and then, after the Russian Revolution, became the residence of the writer Maxim Gorky, and is now the Gorky Museum. Its main staircase, made of a polished aggregate of concrete, marble and granite, has flowing, curling lines like the waves of the sea, and is illuminated by a lamp in the form of a floating jellyfish. The interior also features doors, windows and ceiling decorated with colorful frescoes of mosaic.[142] Schechtel, who is also considered a major figure in Russian symbolism, designed several other landmark buildings in Moscow, including the rebuilding of the Moscow Yaroslavsky railway station, in a more traditional Moscow revival style.[142]
Other Russian architects of the period created Russian Revival architecture, which drew from historic Russian architecture. These buildings were created mostly in wood, and referred to the Architecture of Kievan Rus'. One example is the Teremok House in Talashkino (1901–1902) by Sergey Malyutin, and Pertsova House (also known as Pertsov House) in Moscow (1905–1907). He also was a member of Mir iskusstva movement. The Saint Petersburg architect Nikolai Vasilyev built in a range of styles before emigrating in 1923. This building is most notable for stone carvings made by Sergei Vashkov inspired by the carvings of Cathedral of Saint Demetrius in Vladimir and Saint George Cathedral in Yuryev-Polsky of the XII and XIII centuries. Another example of this Russian Revival architecture is the Marfo-Mariinsky Convent (1908–1912), an updated Russian Orthodox Church by Alexey Shchusev, who later, ironically, designed Lenin's Mausoleum in Moscow.
Several art colonies in Russia in this period were built in the Russian Revival style. The two best-known colonies were Abramtsevo, funded by Savva Mamontov, and Talashkino, Smolensk Governorate, funded by Princess Maria Tenisheva.
Early 20th-century architecture in Ukrainian lands (southwestern part of the Russian Empire, Eastern Galicia, Bukovina and Transcarpathia in Austria-Hungary) developed under the influence of Ukrainian folk architecture, as well as trends of European Art Nouveau, such as Zakopane Style. Ukrainian "modern" architecture first came to prominence in Poltava Governorate, where its most active promoters were Vasyl Krychevskyi and Opanas Slastion. In the late 1900s and early 1910s, a number of buildings in what was then known simply as "Ukrainian style" were constructed in Kyiv, Kharkiv, Odesa, Katerynoslav and a number of other places in the Russian Empire. In Western Ukraine, which was at that time part of Austria-Hungary, the local Ukrainian style was influenced by Hutsul architecture, as well as Western European trends and influences from Great Ukraine.[143]
Riga, the present-day capital of Latvia, was at the time one of the major cities of the Russian Empire. Art Nouveau architecture in Riga nevertheless developed according to its own dynamics, and the style became overwhelmingly popular in the city. Soon after the Latvian Ethnographic Exhibition in 1896 and the Industrial and Handicrafts Exhibition in 1901, Art Nouveau became the dominant style in the city.[144] Thus Art Nouveau architecture accounts for one-third of all the buildings in the centre of Riga, making it the city with the highest concentration of such buildings anywhere in the world. The quantity and quality of Art Nouveau architecture was among the criteria for including Riga in UNESCO World Cultural Heritage.[145]
There were different variations of Art Nouveau architecture in Riga:
Some later Neo-Classical buildings also contained Art Nouveau details.
A variation called Style Sapin ('Fir-tree Style') emerged in La Chaux-de-Fonds in the Canton of Neuchâtel in Switzerland. The style was launched by the painter and artist Charles l’Eplattenier and was inspired especially by the sapin, 'fir tree', and other plants and wildlife of the Jura Mountains. One of his major works was the crematorium in the town, which featured triangular tree forms, pine cones, and other natural themes from the region. The style also blended in the more geometric stylistic elements of Jugendstil and Vienna Secession.[146]
Another notable building in the style is the Villa Fallet La Chaux-de-Fonds, a chalet designed and built in 1905 by a student of L'Epplattenier, the eighteen-year-old Le Corbusier. The form of the house was a traditional Swiss chalet, but the decoration of the façade included triangular trees and other natural features. Le Corbusier built two more chalets in the area, including the Villa Stotzer, in a more traditional chalet style.[147][146][148][149]
In the United States, the firm of Louis Comfort Tiffany played a central role in American Art Nouveau. Born in 1848, he studied at the National Academy of Design in New York City, began working with glass at the age of 24, entered the family business started by his father, and in 1885 set up his own enterprise devoted to fine glass, and developed new techniques for its colouring. In 1893, he began making glass vases and bowls, again developing new techniques that allowed more original shapes and colouring, and began experimenting with decorative window glass. Layers of glass were printed, marbled and superimposed, giving an exceptional richness and variety of colour in 1895 his new works were featured in the Art Nouveau gallery of Siegfried Bing, giving him a new European clientele. After the death of his father in 1902, he took over the entire Tiffany enterprise, but still devoted much of his time to designing and manufacturing glass art objects. At the urging of Thomas Edison, he began to manufacture electric lamps with multicoloured glass shades in structures of bronze and iron, or decorated with mosaics, produced in numerous series and editions, each made with the care of a piece of jewellery. A team of designers and craftsmen worked on each product. The Tiffany lamp in particular became one of the icons of the Art Nouveau, but Tiffany's craftsmen designed and made extraordinary windows, vases, and other glass art. Tiffany's glass also had great success at the 1900 Exposition Universelle in Paris; his stained glass window called the Flight of Souls won a gold medal.[150] The Columbian Exposition was an important venue for Tiffany; a chapel he designed was shown at the Pavilion of Art and Industry. The Tiffany Chapel, along with one of the windows of Tiffany's home in New York, are now on display at the Charles Hosmer Morse Museum of American Art in Winter Park, Florida.
Another important figure in American Art Nouveau was the architect Louis Sullivan. Sullivan was a leading pioneer of American modern architecture. He was the founder of the Chicago School, the architect of some of the first skyscrapers, and the teacher of Frank Lloyd Wright. His most famous saying was "Form follows function." While the form of his buildings was shaped by their function, his decoration was an example of American Art Nouveau. At the 1893 World's Columbian Exposition in Chicago, most famous for the neoclassical architecture of its renowned White City, he designed a spectacular Art Nouveau entrance for the very functional Transportation Building.[151][152]
While the architecture of his Carson, Pirie, Scott and Company Building (1899) (now the Sullivan Center) was strikingly modern and functional, he surrounded the windows with stylised floral decoration. He invented equally original decoration for the National Farmer's Bank of Owatonna, Minnestota (1907–1908) and the Merchants' National Bank in Grinell, Iowa. He invented a specifically American variety of Art Nouveau, declaring that decorative forms should oscillate, surge, mix and derive without end. He created works of great precision which sometimes combined Gothic with Art Nouveau themes.[153]
Also worth noting are the Uhl brothers from Toledo, Ohio, who set new standards in metal furniture production with their designs for the Toledo Metal Furniture Co.
Flooded with European immigrants, Argentina welcomed all artistic and architectural European styles, including Art Nouveau. There was an environment of huge investments and flexible rules for construction, which encouraged young architects from Europe to come and grow their portfolio to later go back to Europe. As a result of this, Argentina became the country outside of Europe with most art nouveau buildings.[154] Cities with the most notable Art Nouveau heritage in Argentina are Buenos Aires, Rosario and Mar del Plata.[155]
Paris was a prototype for Buenos Aires with the construction of large boulevards and avenues in the 19th century.[154] The local style along with French influence was also following Italian Liberty as many architects (Virginio Colombo, Francisco Gianotti, Mario Palanti) were Italians. In works of Julián García Núñez Catalan influence can be noted as he completed his studies in Barcelona in 1900 as well as in the work of Eduardo Rodríguez Ortega.[154] The influence of Vienna Secession can be found at Paso y Viamonte building, Club Español, Regimiento de Granaderos a Caballo and the Savoy hotel.[154]
Some local features are the adaptation to the previously existent "chorizo house" format of buildings, which implied a relatively narrow façade for an actually deep building inside of the block, with multiple patios or holes for air and light; as well as the characteristic "cut corners" on every block that was a requirement by law in Buenos Aires since the end of 1800s; material availability was also different than in Europe, and buildings will often be covered of a "simil piedra París" which was an imitation of the Parisian stone made by mixing cement with sand and different minerals.
The introduction of Art Nouveau in Rosario is connected to Francisco Roca Simó who trained in Barcelona.[156] His Club Español building (1912) features one of the largest stained glass windows in Latin America produced (as well as tiling and ceramics) by the local firm Buxadera, Fornells y Cía.[157] The sculptor of the building is Diego Masana from Barcelona.[157]
Belgian influence on Argentinian Art Nouveau is represented by the Villa Ortiz Basualdo, now hosting the Juan Carlos Castagnino Municipal Museum of Art in Mar del Plata where the furniture, interiors, and lighting are by Gustave Serrurier-Bovy.
As in Argentina, Art Nouveau in other countries was mostly influenced by foreign artists:
Art Nouveau motifs can also be found in French Colonial artchitechture throughout French Indochina.
A notable art movement called Bezalel school appeared in the Palestine region in dating to the late Ottoman and British Mandate periods. It has been described as "a fusion of oriental art and Jugendstil."[168] Several artists associated with the Bezalel school were noted for their Art Nouveau style, including Ze'ev Raban, Ephraim Moses Lilien and Abel Pann.[169]
Early Art Nouveau, particularly in Belgium and France, was characterized by undulating, curving forms inspired by lilies, vines, flower stems and other natural forms, used in particular in the interiors of Victor Horta and the decoration of Louis Majorelle and Émile Gallé.[173] It also drew upon patterns based on butterflies and dragonflies, borrowed from Japanese art, which were popular in Europe at the time.[173]
Early Art Nouveau also often featured more stylised forms expressing movement, such as the coup de fouet or "whiplash" line, depicted in the cyclamen plants drawn by designer Hermann Obrist in 1894. A description published in Pan magazine of Hermann Obrist's wall hanging Cyclamen (1894), compared it to the "sudden violent curves generated by the crack of a whip,"[174] The term "whiplash", though it was originally used to ridicule the style, is frequently applied to the characteristic curves employed by Art Nouveau artists.[174] Such decorative undulating and flowing lines in a syncopated rhythm and asymmetrical shape, are often found in the architecture, painting, sculpture, and other forms of Art Nouveau design.[174]
Other floral forms were popular, inspired by lilies, wisteria and other flowers, particularly in the lamps of Louis Comfort Tiffany and the glass objects made by the artists of the School of Nancy and Émile Gallé. Other curving and undulating forms borrowed from nature included butterflies, peacocks, swans, and water lilies. Many designs depicted women's hair intertwined with stems of lilies, irises and other flowers.[175] Stylised floral forms were particularly used by Victor Horta in carpets, balustrades, windows, and furniture. They were also used extensively by Hector Guimard for balustrades, and, most famously, for the lamps and railings at the entrances of the Paris Metro. Guimard explained: "That which must be avoided in everything that is continuous is the parallel and symmetry. Nature is the greatest builder and nature makes nothing that is parallel and nothing that is symmetrical."[176]
Earlier Art Nouveau furniture, such as that made by Louis Majorelle and Henry van de Velde, was characterized by the use of exotic and expensive materials, including mahogany with inlays of precious woods and trim, and curving forms without right angles. It gave a sensation of lightness.
In the second phase of Art Nouveau, following 1900, the decoration became purer and the lines were more stylised. The curving lines and forms evolved into polygons and then into cubes and other geometric forms. These geometric forms were used with particular effect in the architecture and furniture of Joseph Maria Olbrich, Otto Wagner, Koloman Moser and Josef Hoffmann, especially the Stoclet Palace in Brussels, which announced the arrival of Art Deco and modernism.[89][90][91]
Another characteristic of Art Nouveau architecture was the use of light, by opening up of interior spaces, by the removal of walls, and the extensive use of skylights to bring a maximum amount of light into the interior. Victor Horta's residence-studio and other houses built by him had extensive skylights, supported on curving iron frames. In the Hotel Tassel he removed the traditional walls around the stairway, so that the stairs became a central element of the interior design.
As an art style, Art Nouveau has affinities with the Pre-Raphaelites and the Symbolist styles, and artists like Aubrey Beardsley, Alphonse Mucha, Edward Burne-Jones, Gustav Klimt and Jan Toorop could be classed in more than one of these styles. Unlike Symbolist painting, however, Art Nouveau has a distinctive appearance; and, unlike the artisan-oriented Arts and Crafts movement, Art Nouveau artists readily used new materials, machined surfaces, and abstraction in the service of pure design.
Art Nouveau did not eschew the use of machines, as the Arts and Crafts movement did. For sculpture, the principal materials employed were glass and wrought iron, resulting in sculptural qualities even in architecture. Ceramics were also employed in creating editions of sculptures by artists such as Auguste Rodin.[179] though his sculpture is not considered Art Nouveau.
Art Nouveau architecture made use of many technological innovations of the late 19th century, especially the use of exposed iron and large, irregularly shaped pieces of glass for architecture.
Art Nouveau tendencies were also absorbed into local styles. In Denmark, for example, it was one aspect of Skønvirke ('Aesthetic work'), which itself more closely relates to the Arts and Crafts style.[180][181] Likewise, artists adopted many of the floral and organic motifs of Art Nouveau into the Młoda Polska ('Young Poland') style in Poland.[182] Młoda Polska, however, was also inclusive of other artistic styles and encompassed a broader approach to art, literature, and lifestyle.[183]
Architecturally, Art Nouveau has affinities with styles that, although modern, exist outside the modernist tradition established by architects like Walter Gropius and Le Corbusier. It is particularly closely related to Expressionist architecture, which shares its preference for organic shapes, but grew out of an intellectual dissatisfaction with Art Nouveau's approach to ornamentation. As opposed to Art Nouveau's focus on plants and vegetal motifs, Expressionism takes inspiration from things like caves, mountains, lightning, crystal, and rock formations.[184] Another style conceived as a reaction to Art Nouveau was Art Deco, which rejected organic surfaces altogether in preference for a rectilinear style derived from the contemporary artistic avant-garde.
Art Nouveau is represented in painting and sculpture, but it is most prominent in architecture and the decorative arts. It was well-suited to the graphic arts, especially the poster, interior design, metal and glass art, jewellery, furniture design, ceramics and textiles.
The graphic arts flourished in the Art Nouveau period, thanks to new technologies of printing, particularly colour lithography, which allowed the mass production of colour posters. Art was no longer confined to galleries, museums and salons; it could be found on Paris walls, and in illustrated art magazines, which circulated throughout Europe and to the United States. The most popular theme of Art Nouveau posters was women; women symbolizing glamour, modernity and beauty, often surrounded by flowers.
In Britain, the leading graphic artist in the Art Nouveau style was Aubrey Beardsley (1872–1898). He began with engraved book illustrations for Le Morte d'Arthur, then black and white illustrations for Salome by Oscar Wilde (1893), which brought him fame. In the same year, he began engraving illustrations and posters for the art magazine The Studio, which helped publicize European artists such as Fernand Khnopff in Britain. The curving lines and intricate floral patterns attracted as much attention as the text.[185]
The Swiss-French artist Eugène Grasset (1845–1917) was one of the first creators of French Art Nouveau posters. He helped decorate the famous cabaret Le Chat noir in 1885 and made his first posters for the Fêtes de Paris. He made a celebrated poster of Sarah Bernhardt in 1890, and a wide variety of book illustrations. The artist-designers Jules Chéret, Georges de Feure and the painter Henri de Toulouse-Lautrec all made posters for Paris theaters, cafés, dance halls cabarets. The Czech artist Alphonse Mucha (1860–1939) arrived in Paris in 1888, and in 1895 made a poster for actress Sarah Bernhardt in the play Gismonda by Victorien Sardou. The success of this poster led to a contract to produce posters for six more plays by Bernhardt. Over the next four years, he also designed sets, costumes, and even jewellery for the actress.[186][187] Based on the success of his theater posters, Mucha made posters for a variety of products, ranging from cigarettes and soap to beer biscuits, all featuring an idealized female figure with an hourglass figure. He went on to design products, from jewellery to biscuit boxes, in his distinctive style.[188]
In Vienna, the most prolific designer of graphics and posters was Koloman Moser (1868–1918), who actively participated in the Secession movement with Gustav Klimt and Josef Hoffmann, and made illustrations and covers for the magazine of the movement, Ver Sacrum, as well as paintings, furniture and decoration.[189]
Painting was another domain of Art Nouveau, though most painters associated with Art Nouveau are primarily described as members of other movements, particularly Post-Impressionism and symbolism. Alphonse Mucha was famous for his Art Nouveau posters, which frustrated him. According to his son and biographer, Jiří Mucha, he did not think much of Art Nouveau. "What is it, Art Nouveau? he asked. "... Art can never be new."[190] He took the greatest pride in his work as a history painter. His Art Nouveau-inspired painting Slava is a portrait of the daughter of his patron in Slavic costume, which was modelled after his theatrical posters.[190]
The painters most closely associated with Art Nouveau were Les Nabis, post-impressionist artists who were active in Paris from 1888 until 1900. One of their stated goals was to break down the barrier between the fine arts and the decorative arts. They painted not only canvases, but also decorative screens and panels. Many of their works were influenced by the aesthetics of Japanese prints. The members included Pierre Bonnard, Maurice Denis, Paul Ranson, Édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton, and Paul Sérusier.[191]
The Austrian painter Gustav Klimt was an exponent of Art Nouveau painting, and more specifically a representative of the Modernist movement of the Viennese Secession. Klimt painted canvases and murals in an ornate personal style, which he also expressed through handicrafts, such as those found in the Viennese Secession Gallery. Klimt found one of his most recurring sources of inspiration in the female nude. His works are sensual, with a naturalistic, individual, organic style, inspired by nature following the decorative style of Gaudí.
The Catalan modernist painters (Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Aleix Clapés, Joaquim Sunyer, Hermenegildo Anglada Camarasa, Juan Brull, Ricard Canals, Javier Gosé, Josep Maria Sert, Miguel Utrillo, etc.), closely connected with the avant-garde in Paris, and hugely influenced by Antoni Gaudí, had in the Els Quatre Gats tavern their meeting place. Pablo Picasso came out of the group.
Disciples of Anglada Camarasa were the Argentines Gregorio López Naguil, Tito Cittadini and Raúl Mazza who were responsible for carrying art nouveau painting to South America
In Belgium, Fernand Khnopff worked in both painting and graphic design. Wall murals by Gustav Klimt were integrated into decorative scheme of Josef Hoffmann for the Stoclet Palace (1905–1911). The Klimt mural for the dining room at the Stoclet Palace is considered a masterpiece of late Art Nouveau.
One subject did appear both in traditional painting and Art Nouveau; the American dancer Loie Fuller, was portrayed by French and Austrian painters and poster artists.[44]
One particular style that became popular in the Art Nouveau period, especially in Brussels, was sgraffito, a technique invented in the Renaissance of applying layers of tinted plaster to make murals on the façades of houses. This was used in particular by Belgian architect Paul Hankar for the houses he built for two artist friends, Paul Cauchie and Albert Ciamberlani.
Glass art was a medium in which Art Nouveau found new and varied ways of expression. Intense amount of experimentation went on, particularly in France, to find new effects of transparency and opacity: in engraving win cameo, double layers, and acid engraving, a technique that permitted production in series. The city of Nancy became an important centre for the French glass industry, and the workshops of Émile Gallé and the Daum studio, led by Auguste and Antonin Daum, were located there. They worked with many notable designers, including Ernest Bussière , Henri Bergé (illustrateur) , and Amalric Walter. They developed a new method of incrusting glass by pressing fragments of different coloured glass into the unfinished piece. They often collaborated with the furniture designer Louis Majorelle, whose home and workshops were in Nancy. Another feature of Art Nouveau was the use of stained glass windows with that style of floral themes in residential salons, particularly in the Art Nouveau houses in Nancy. Many were the work of Jacques Grüber, who made windows for the Villa Majorelle and other houses.[193]
In Belgium, the leading firm was the glass factory of Val Saint Lambert, which created vases in organic and floral forms, many of them designed by Philippe Wolfers. Wolfers was noted particularly for creating works of symbolist glass, often with metal decoration attached. In Bohemia, then a region of the Austro-Hungarian Empire noted for crystal manufacture, the companies J. & L. Lobmeyr and Joh. Loetz Witwe also experimented with new colouring techniques, producing more vivid and richer colours. In Germany, experimentation was led by Karl Köpping, who used blown glass to create extremely delicate glasses in the form of flowers; so delicate that few survive today.[194]
In Vienna, the glass designs of the Secession movement were much more geometrical than those of France or Belgium; Otto Prutscher was the most rigorous glass designer of the movement.[194] In Britain, a number of floral stained glass designs were created by Margaret Macdonald Mackintosh for the architectural display called The House of an Art Lover.
In the United States, Louis Comfort Tiffany and his designers became particularly famous for their lamps, whose glass shades used common floral themes intricately pieced together. Tiffany lamps gained popularity after the World's Columbian Exposition in Chicago in 1893, where Tiffany displayed his lamps in a Byzantine-like chapel. Tiffany experimented extensively with the processes of colouring glass, patenting in 1894 the process Favrile glass, which used metallic oxides to colour the interior of the molten glass, giving it an iridescent effect. His workshops produced several different series of the Tiffany lamp in different floral designs, along with stained glass windows, screens, vases and a range of decorative objects. His works were first imported to Germany, then to France by Siegfried Bing, and then became one of the decorative sensations of the 1900 Exposition. An American rival to Tiffany, Steuben Glass, was founded in 1903 in Corning, N.Y., by Frederick Carder, who, like Tiffany, used the Fevrile process to create surfaces with iridescent colours. Another notable American glass artist was John La Farge, who created intricate and colourful stained glass windows on both religious and purely decorative themes.[194]
Examples of stained glass windows in churches can be found in the Art Nouveau religious buildings article.
The 19th-century architectural theorist Viollet-le-Duc had advocated showing, rather than concealing the iron frameworks of modern buildings, but Art Nouveau architects Victor Horta and Hector Guimard went a step further: they added iron decoration in curves inspired by floral and vegetal forms both in the interiors and exteriors of their buildings. They took the form of stairway railings in the interior, light fixtures, and other details in the interior, and balconies and other ornaments on the exterior. These became some of the most distinctive features of Art Nouveau architecture. The use of metal decoration in vegetal forms soon also appeared in silverware, lamps, and other decorative items.[195]
In the United States, the designer George Grant Elmslie made extremely intricate cast iron designs for the balustrades and other interior decoration of the buildings of Chicago architect Louis Sullivan.
While French and American designers used floral and vegetal forms, Joseph Maria Olbrich and the other Secession artists designed teapots and other metal objects in a more geometric and sober style.[196]
Art Nouveau jewellery's characteristics include subtle curves and lines. Its design often features natural objects including flowers, animals or birds. The female body is also popular often appearing on cameos. It frequently included long necklaces made of pearls or sterling-silver chains punctuated by glass beads or ending in a silver or gold pendant, itself often designed as an ornament to hold a single, faceted jewel of amethyst, peridot, or citrine.[197]
The Art Nouveau period brought a notable stylistic revolution to the jewellery industry, led largely by the major firms in Paris. For the previous two centuries, the emphasis in fine jewellery had been creating dramatic settings for diamonds. During the reign of Art Nouveau, diamonds usually played a supporting role. Jewellers experimented with a wide variety of other stones, including agate, garnet, opal, moonstone, aquamarine and other semi-precious stones, and with a wide variety of new techniques, among others enamelling, and new materials, including horn, moulded glass, and ivory.
Early notable Paris jewellers in the Art Nouveau style included Louis Aucoc, whose family jewellery firm dated to 1821. The most famous designer of the Art Nouveau period, René Lalique, served his apprenticeship in the Aucoc studio from 1874 to 1876. Lalique became a central figure of Art Nouveau jewellery and glass, using nature, from dragonflies to grasses, as his models. Artists from outside of the traditional world of jewellery, such as Paul Follot, best known as a furniture designer, experimented with jewellery designs. Other notable French Art Nouveau jewellery designers included Jules Brateau and Georges Henry. In the United States, the most famous designer was Louis Comfort Tiffany, whose work was shown at the shop of Siegfried Bing and also at the 1900 Paris Exposition.
In Britain, the most prominent figure was the Liberty & Co. & Cymric designer Archibald Knox, who made a variety of Art Nouveau pieces, including silver belt buckles. C. R. Ashbee designed pendants in the shapes of peacocks. The versatile Glasgow designer Charles Rennie Mackintosh also made jewellery, using traditional Celtic symbols. In Germany, the centre for Jugendstil jewellery was the city of Pforzheim, where most of the German firms, including Theodor Fahrner, were located. They quickly produced works to meet the demand for the new style.[197]
Art Nouveau architecture was a reaction against the eclectic styles that dominated European architecture in the second half of the 19th century. It was expressed through decoration: either ornamental (based on flowers and plants, e.g. thistles,[198] irises,[199] cyclamens, orchids, water lilies etc.) or sculptural (see the respective section below). While faces of people (or mascarons) are referred to ornament, the use of people in different forms of sculpture (statues and reliefs: see the respective section below) was also common in some forms of Art Nouveau. Before Vienna Secession, Jugendstil and the various forms of the National romantic style façades were asymmetrical, and often decorated with polychrome ceramic tiles. The decoration usually suggested movement; there was no distinction between the structure and the ornament.[200] A curling or "whiplash" motif, based on the forms of plants and flowers, was widely used in the early Art Nouveau, but decoration became more abstract and symmetrical in Vienna Secession and other later versions of the style, as in the Stoclet Palace in Brussels (1905–1911).[201]
The style first appeared in Brussels' Hankar House by Paul Hankar (1893) and Hôtel Tassel (1892–93) of Victor Horta. The Hôtel Tassel was visited by Hector Guimard, who used the same style in his first major work, the Castel Béranger (1897–98). Horta and Guimard also designed the furniture and the interior decoration, down to the doorknobs and carpeting. In 1899, based on the fame of the Castel Béranger, Guimard received a commission to design the entrances of the stations of the new Paris Métro, which opened in 1900. Though few of the originals survived, these became the symbol of the Art Nouveau movement in Paris.
In Paris, the architectural style was also a reaction to the strict regulations imposed on building façades by Georges-Eugène Haussmann, the prefect of Paris under Napoleon III. Bow windows were finally allowed in 1903, and Art Nouveau architects went to the opposite extreme, most notably in the houses of Jules Lavirotte, which were essentially large works of sculpture, completely covered with decoration. An important neighbourhood of Art Nouveau houses appeared in the French city of Nancy, around the Villa Majorelle (1901–02), the residence of the furniture designer Louis Majorelle. It was designed by Henri Sauvage as a showcase for Majorelle's furniture designs.[200]
Many Art Nouveau buildings were included in UNESCO World Cultural Heritage list as a part of their city centres (in Bern, Budapest, Lviv, Paris, Porto, Prague, Riga, Saint Petersburg, Strasbourg (Neustadt), Vienna). Along with them, there were buildings that were included in the list as separate objects:
Sculpture was another form of expression for Art Nouveau artists, crossing with ceramics sometimes. The porcelain figurine Dancer with a Scarf by Agathon Léonard won recognition both in ceramics and in sculpture at the Paris Exposition in 1900. Sculptors of other countries also created ceramic sculptures: Bohemian Stanislav Sucharda and Ladislav Šaloun, Belgian Charles Van der Stappen and Catalan Lambert Escaler , who created statues of polychrome terracotta. Another notable sculptor of that time was Agustí Querol Subirats from Catalonia who created statues in Spain, Mexico, Argentina, and Cuba.[203]
In architectural sculpture not only statues but also reliefs were used. Art Nouveau architects and sculptors found inspiration in animal motifs (butterflies,[204] peacocks,[205] swans,[206] owls,[207] bats,[208] dragons,[209] bears[210]). Atlantes,[211] caryatids,[212] putti,[213] and gargoyles[214] were also used.
Furniture design in the Art Nouveau period was closely associated with the architecture of the buildings; the architects often designed the furniture, carpets, light fixtures, doorknobs, and other decorative details. The furniture was often complex and expensive; a fine finish, usually polished or varnished, was regarded as essential, and continental designs were usually very complex, with curving shapes that were expensive to make. It also had the drawback that the owner of the home could not change the furniture or add pieces in a different style without disrupting the entire effect of the room. For this reason, when Art Nouveau architecture went out of style, the style of furniture also largely disappeared.
In France, the centre for furniture design and manufacture was in Nancy, where two major designers, Émile Gallé and Louis Majorelle had their studios and workshops, and where the Alliance des industries d'art (later called the School of Nancy) had been founded in 1901. Both designers based on their structure and ornamentation on forms taken from nature, including flowers and insects, such as the dragonfly, a popular motif in Art Nouveau design. Gallé was particularly known for his use of marquetry in relief, in the form of landscapes or poetic themes. Majorelle was known for his use of exotic and expensive woods, and for attaching bronze sculpted in vegetal themes to his pieces of furniture. Both designers used machines for the first phases of manufacture, but all the pieces were finished by hand. Other notable furniture designers of the Nancy School included Eugène Vallin and Émile André; both were architects by training, and both designed furniture that resembled the furniture from Belgian designers such as Horta and Van de Velde, which had less decoration and followed more closely the curving plants and flowers.
Other notable French designers included Henri Bellery-Desfontaines, who took his inspiration from the neo-Gothic styles of Viollet-le-Duc; and Georges de Feure, Eugène Gaillard, and Édouard Colonna, who worked together with art dealer Siegfried Bing to revitalize the French furniture industry with new themes. Their work was known for "abstract naturalism", its unity of straight and curved lines, and its rococo influence. The furniture of de Feure at the Bing pavilion won a gold medal at the 1900 Paris Exposition. The most unusual and picturesque French designer was François-Rupert Carabin, a sculptor by training, whose furniture featured sculpted nude female forms and symbolic animals, particularly cats, who combined Art Nouveau elements with Symbolism. Other influential Paris furniture designers were Charles Plumet, and Alexandre Charpentier.[215] In many ways the old vocabulary and techniques of classic French 18th-century Rococo furniture were re-interpreted in a new style.[10]
In Belgium, the pioneer architects of the Art Nouveau movement, Victor Horta and Henry van de Velde, designed furniture for their houses, using vigorous curving lines and a minimum of decoration. The Belgian designer Gustave Serrurier-Bovy added more decoration, applying brass strips in curving forms. In the Netherlands, where the style was called Nieuwe Kunst or New Art, H. P. Berlag, Lion Cachet and Theodor Nieuwenhuis followed a different course, that of the English Arts and Crafts movement, with more geometric rational forms.
In Britain, the furniture of Charles Rennie Mackintosh was purely Arts and Crafts, austere and geometrical, with long straight lines and right angles and a minimum of decoration.[216] Continental designs were much more elaborate, often using curved shapes both in the basic shapes of the piece, and in applied decorative motifs. In Germany, the furniture of Peter Behrens and the Jugendstil was largely rationalist, with geometric straight lines and some decoration attached to the surface. Their goal was exactly the opposite of French Art Nouveau; simplicity of structure and simplicity of materials, for furniture that could be inexpensive and easily mass-manufactured. The same was true for the furniture of designers of the Wiener Werkstätte in Vienna, led by Otto Wagner, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich and Koloman Moser. The furniture was geometric and had a minimum of decoration, though in style it often followed national historic precedent, particularly the Biedemeier style.[217]
Italian and Spanish furniture design went off in their own direction. Carlo Bugatti in Italy designed the extraordinary Snail Chair, wood covered with painted parchment and copper, for the Turin International Exposition of 1902. In Spain, following the lead of Antoni Gaudí and the Modernismo movement, the furniture designer Gaspar Homar designed works that were inspired by natural forms with touches of Catalan historic styles.[136]
In the United States, furniture design was more often inspired by the Arts and Crafts movement, or by historic American models, than by the Art Nouveau. One designer who did introduce Art Nouveau themes was Charles Rohlfs in Buffalo, N.Y., whose designs for American white oak furniture were influenced by motifs of Celtic Art and Gothic art, with touches of Art Nouveau in the metal trim applied to the pieces.[136]
Ceramic art, including faience, was another flourishing domain for Art Nouveau artists, in the English-speaking countries falling under the wider art pottery movement. The last part of the 19th century saw many technological innovations in the manufacture of ceramics, particularly the development of high temperature (grand feu) ceramics with crystallised and matte glazes. At the same time, several lost techniques, such as sang de boeuf glaze, were rediscovered. Art Nouveau ceramics were also influenced by traditional and modern Japanese and Chinese ceramics, whose vegetal and floral motifs fitted well with the Art Nouveau style. In France, artists also rediscovered the traditional stoneware (grés) methods and reinvented them with new motifs.[222]
Émile Gallé, in Nancy, created earthenware works in natural earth colors with naturalistic themes of plants and insects. Ceramics also found an important new use in architecture: Art Nouveau architects, Jules Lavirotte and Hector Guimard among them, began to decorate the façades of buildings with architectural ceramics, many of them made by the firm of Alexandre Bigot, giving them a distinct Art Nouveau sculptural look.[222]
One of the pioneer French Art Nouveau ceramists was Ernest Chaplet, whose career in ceramics spanned thirty years. He began producing stoneware influenced by Japanese and Chinese prototypes. Beginning in 1886, he worked with painter Paul Gauguin on stoneware designs with applied figures, multiple handles, painted and partially glazed, and collaborated with sculptors Félix Bracquemond, Jules Dalou and Auguste Rodin. His works were acclaimed at the 1900 Exposition.
The major national ceramics firms had an important place at the 1900 Paris Exposition: the Manufacture nationale de Sèvres outside Paris; Nymphenburg, Meissen, Villeroy & Boch in Germany, and Doulton in Britain. Other leading French ceramists included Taxile Doat, Pierre-Adrien Dalpayrat, Edmond Lachenal, Albert Dammouse and Auguste Delaherche.[223]
In France, Art Nouveau ceramics sometimes crossed the line into sculpture. The porcelain figurine Dancer with a Scarf by Agathon Léonard, made for the Manufacture nationale de Sèvres, won recognition in both categories at the 1900 Paris Exposition.
The Zsolnay factory in Pécs, Hungary, was founded by Miklós Zsolnay (1800–1880) in 1853 and led by his son, Vilmos Zsolnay (1828–1900) with chief designer Tádé Sikorski (1852–1940) to produce stoneware and other ceramics. In 1893, Zsolnay introduced porcelain pieces made of eosin. He led the factory to worldwide recognition by demonstrating its innovative products at world fairs and international exhibitions, including the 1873 World Fair in Vienna, then at the 1878 World Fair in Paris, where Zsolnay received a Grand Prix. Frost-resisting Zsolnay building decorations were used in numerous buildings, specifically during the Art Nouveau movement.[224]
Ceramic tiles were also a distinctive feature of Portuguese Arte Nova that continued the long azulejo tradition of the country.
Mosaics were used by many Art Nouveau artists of different movements, especially of Catalan Modernisme (Hospital de Sant Pau, Palau de la Música Catalana, Casa Lleó-Morera and many others). Antoni Gaudí invented a new technique in the treatment of materials called trencadís, which used waste ceramic pieces.
Colourful Maiolica tile in floral designs were a distinctive feature of the Majolica House in Vienna by Otto Wagner, (1898) and of the buildings of the works of the Russian Abramtsevo Colony, especially those by Mikhail Vrubel.
Textiles and wallpapers were an important vehicle of Art Nouveau from the beginning of the style, and an essential element of Art Nouveau interior design. In Britain, the textile designs of William Morris had helped launch the Arts and Crafts movement and then Art Nouveau. Many designs were created for the Liberty department store in London, which popularized the style throughout Europe. One such designer was the Silver Studio, which provided colourful stylised floral patterns. Other distinctive designs came from Glasgow School, and Margaret Macdonald Mackintosh. The Glasgow school introduced several distinctive motifs, including stylised eggs, geometric forms and the "Rose of Glasgow".
In France, a major contribution was made by designer Eugène Grasset who in 1896 published La Plante et ses applications ornamentales, suggesting Art Nouveau designs based on different flowers and plants. Many patterns were designed for and produced by for the major French textile manufacturers in Mulhouse, Lille and Lyon, by German and Belgian workshops. The German designer Hermann Obrist specialized in floral patterns, particularly the cyclamen and the "whiplash" style based on flower stems, which became a major motif of the style. The Belgian Henry van de Velde presented a textile work, La Veillée d'Anges, at the Salon La Libre Esthéthique in Brussels, inspired by the symbolism of Paul Gauguin and of the Nabis. In the Netherlands, textiles were often inspired by batik patterns from the Dutch colonies in the East Indies. Folk art also inspired the creation of tapestries, carpets, embroidery and textiles in Central Europe and Scandinavia, in the work of Gerhard Munthe and Frida Hansen in Norway. The Five Swans design of Otto Eckmann appeared in more than one hundred different versions. The Hungarian designer János Vaszary combined Art Nouveau elements with folkloric themes.[226]
There are 4 types of museums featuring Art Nouveau heritage:
There are many other Art Nouveau buildings and structures that do not have museum status but can be officially visited for a fee or unofficially for free (e.g. railway stations, churches, cafes, restaurants, pubs, hotels, stores, offices, libraries, cemeteries, fountains as well as numerous apartment buildings that are still inhabited).
Criticized for "its primitive extravagances", Art Nouveau started to fade away after 1911.[230] In histories of European architecture in the 20th century, from the 1930s to the 1950s, influential historians, like Nikolaus Pevsner, Sigfried Giedion and Henry-Russell Hitchcock, did not take Art Nouveau into consideration. This left the first versions of Pevsner's The Genius of European Architecture without a mention of Hector Guimard or Antoni Gaudí. The first major works dealing with Art Nouveau were published at the end of the 1950s, with Johnny Watser.
Art Nouveau was one of the factors that led to Art Deco, a style created as a collective effort of multiple French designers to create a new modern style around 1910. This is because Art Nouveau broke the supremacy of 19th-century revivalism and eclecticism, opposing academic conventions. Through its various manifestations, it invented new ornamental systems, no longer dependent on historical formulae, through curvy plant forms in most of the world, geometric decoration in Austria-Hungary and the UK, and reinterpretations of national tradition in the countries of Northern, Central and Eastern Europe. The idea of creating a new style, with new ornaments and shapes, was a significant contribution that Art Nouveau brought to the invention of Art Deco. Another aspect taken from Art Nouveau is the emphasis put on domestic luxury.
Some of the fine details and sinuous lines of Art Nouveau are also found in Art Deco architecture and design of the 1920s, but slightly simplified. Similarly, the flat colours and visible outlines popularized by Art Nouveau posters are very often used in Art Deco illustration. Compared to many Art Nouveau designs, where the vegetal motifs seem to grow and morph on the object or architectural ornament, most Art Deco works have a clear compositional structure, similar to Neoclassicism.
Aside from ideas taken from Franco-Belgian Art Nouveau, influence came also from the geometric motifs and volumes found in the UK and Vienna. The flowers, spirals and squares found here are very similar to the ones found in Art Deco. Charles Rennie Mackintosh even anticipated Art Deco forms in his later creations. One of the Secessionist works that best anticipates the style is the Stoclet Palace in Brussels, with its ziggurat-shaped setbacks, the vertical slit of the staircase window, and the overall simplicity and modest ornamentation.[236]
During the 1960s, Postmodernism was born. This was and is a movement that questions Modernism (the status quo after World War II), and promoted the inclusion and reinterpretation of elements of historic styles in new designs. Although several international exhibitions on Art Nouveau happened in the 1950s, a successful revival appeared in the 1960s, and especially in the 1970s with the rise of Postmodernism. Aside from exhibitions, this revival might be connected with the "flower power" generation that set the tone at the time recognized its own life ideals in the floral ornament and the erotically "emancipated" art themes of the years around 1900.
Art Nouveau was also one of the main sources of inspiration for many posters of psychedelic rock from the same period. Leading proponents of the 1960s psychedelic art movement were San Francisco poster artists such as Rick Griffin, Victor Moscoso, Bonnie MacLean, Stanley Mouse, Alton Kelley, and Wes Wilson. Compared to the earthy colours that characterize Art Nouveau, these posters had highly saturated colours put in contrast, and also highly stylised text, sometimes hard to read. This style flourished from about 1966 to 1972.
On the downside, Gustav Klimt's iconic paintings are found today on many kitschy souvenirs: mugs, plates, napkins, key chains, and so on. This is problematic, as one of the definitions of kitsch is "reproduction or copying on an industrial scale of works of art, multiplied and exploited commercially."[238] The Kiss had been printed on countless sizes and materials. In a similar situation are Alphonse Mucha's posters.
One of the artists who found in Art Nouveau a major source of inspiration was the Austrian painter and architect Friedensreich Hundertwasser. He took inspiration from multiple sources, including Egon Schiele, Baroque and Persian miniature, and the curvy ornamentation of Art Nouveau.[239]
Viollet le Duc is the spokesman a rationalist mouvement where architecture becomes a true science, in which form stems from function.
Nature as a model
Construction for an architect means using materials for their quality and their own nature
It is fascinating to see how the style of his mural paintings at Notre Dame are precursors of Art Nouveau